12/12/2009.
The Beating Planet - Venezuela
Raimundo Rodulfo is a Venezuelan guitarist who became known in the year 2000
as the opening act of world-class band The Flower Kings. Since then, Raimundo
has gain international acclaim and recognition as one of the premiere guitarists
to emerge from Venezuela. He’s been often classified as a progrock guitar
player, but his influences go from classical to jazz and anything in between
with total balance.
Being Venezuela a land of guitarists like Antonio Lauro, Alirio Díaz and Rodrigo
Riera, just to mention a few, it was, only natural to find Raimundo’s music
plenty of thrilling guitar passages that show his coming from the academic
world, yet an enchanting array of folk, rock, jazz and ethnic elements.
Although, he states Steve Howe, Steve Hackett and Steve Morse as major
influences, there is no doubt his music goes far beyond those maestros forces.
He has a unique distinctive voice.
Raimundo, born in Maracay, Venezuela, started off as a violinist at 7. He now
resides in Miami where lives with his beloved wife Annabella. TBP took a little
time to chat with this laureate guitarist.
By Leonardo Biggot
TBP:
How long have you lived in Miami?
I’ve been here since 2003.
TBP:
Do you make your living out of music?
No. I only dedicate moments to music during my free time.
TBP:
How many musicians have you shared your talents?
I’ve been fortunate to share with many great musicians along my career. Some of
them are:
Alejandro Socorro (percussion), Alfredo Suárez (percussion), Andrés Briceño
(drums, flugelhorn), Anna Ventura (violin), Beatriz Rivas (vocals), Carlos
Orozco (harp), Carlos Plaza (keys), Carlos Rodríguez (bass guitar and upright
bass), Caryasenri Orozco (maracas), Cesar Hernández (vocals), Cesar Romano
(violin and viola), Cristo Aguado (vocals), Edgar Rodríguez (sax), Pablo Gil
(sax), Pedro Castillo (vocals), Ricardo Bigai (bass), Ricardo Furiati (bass,
vocals), Richard Marichal (keys and minimoog),
TBP:
You have three albums, now. How have you come to know and select the many
musicians that support you?
Pedro and Gerardo of progrock Venezuelan band Témpano are good friends. They are
both recognized musicians in Venezuela. Pedro collaborated with me on my second
album. Carlos Plaza from Kotebel was via e-mail. Minerva is my cousin and a
singer in projects like VinoTinto and GEM. The rest of the musicians on the
album are from different countries that I met in the musical circuit. There is
also engineer Boris Milan who has worked with many musicians including Santana.
They have all been very kind to accept a part in this recording.
TBP:
Mare Et Terra seems more ambitious than your previous efforts. Is it so?
You are probably right, for various reasons. Personally speaking, because I
conceived it while moving to another country far from the musicians with whom I
had been working. I was not very familiar with the circuit here in Florida. In
2006, I took back the project, but more strongly. Carlos Plaza started
collaborating with me, and then came the other musicians. This album demanded
more work from the compositional point of view. I had to write a lot for the
other instruments and the string ensemble. Carlos Plaza, Richard Marichal and I
worked being far away, and that required a lot of communication.
TBP:
can it be said Mare Et Terra is a concept album?
Yes. Perhaps it is an album with a less evident and more introspective concept.
TBP:
As the record industry seems to crumble, what does this album mean to you?
Despite the fact the industry is decreasing, the album has had better promotion
and penetration than my other outings thanks to Musea’s distribution and legal
sites like Midawn. But bootleggers have affected popular artists. In any case,
any industry must adjust to the changes even if that causes them to disappear.
Independent artists seem to do better In terms of looking for a more suitable
way to market their music. People share information in so many ways, cell
phones, computer and other devices, and they do it at a high resolution.
TBP:
You used math equations in Dreams Concerto. Are there any advantages of using
this over the more conventional formulas?
In one way or another, all musicians rely on math to compose. I did it using a
math model during a section of the Dreams Concerto. The idea was to resolve a
series of polyrhythmic patterns and multiple instruments simultaneously. I used
math to sort some difficulties and guide the musicians’ performances. Such an
idea was born out of doing something different and the desire of experimenting.
Fortunately, I do compose in a simpler way.
TBP:
Are you the kind of guitarist who uses the guitar as a main source to compose or
are you a more integral guitar player?
I do compose for an ensemble of multiple instruments most of the time. The
guitar is just an integral part of it. My goal as a composer is to write music
where each instrument speaks for itself a particular mood and idea, whether it
is a song, a melody or musical episodes. Today, I enjoy a good song performed
simpler than the average song full of virtuosity. I don’t enjoy only
guitar-based music, where only the guitar stands out, as I used to do it. The
spirit that impulses me to play and write as I do is the spirit to create music
that stands for itself so that I can enjoy it performing it and listening to it.
TBP:
What do you think of neoprog, and where do you see your music in terms of genre?
I try to drift away from musical genres. That’s my attitude towards my projects,
but I am aware of the many types there are out there. Mare Et Terra shows that
connectivity that exists in our world today.
TBP:
You seem fascinated by long scale works. Why?
I try to write things that are coherent and flow organically. Long scale works
were popular many years ago by the great composers. You try to keep it 3 to 5
minutes in popular music. I don’t write thinking that is going to be, let’s say,
36 minutes long like “Náufrago”. I’ve written shorter songs. Actually, I am
working in my new album and it’s going in that direction. Listeners and critics
have their reasons to think of long pieces as boring and excessive, but there
are artists like me who will keep on composing this kind of work.
TBP:
There is a fascination with the “dream” element, but now has a fresher ethnic
sound like the box drum.
It came as a courtesy of Yoel Del Sol. I wanted to put it in the flamenco
guitar parts. I just did not know that Yoel was a collector of percussion
instruments from all over the world. That is why you can listen to so much
percussion from everywhere.
TBP:
“Náufrago” seems a guitar tour de force, how do you mange to go from a ghostly
scene to a more earthly one?
This song is a song of love and nostalgia. It grew out of so many reminiscences.
The Spanish guitar is just one of the many voices found here. The Spanish music
elements help to recreate the image of a solitary man living in the middle of
the sea dreaming of his long gone beloved woman. A sea that dissolves in his
solitude, and a woman that turns into his land and liberty.
TBP:
Do you plan to tour now that you have been hailed worldwide?
Yes, if I am invited. I am preparing material to put a band together. I have no
time to look for it so I depend on invitations. My recent presentations have
been as a solo guitarist.
TBP:
How do you feel about collaborating with top Venezuelan musicians like drummer
Gerardo Ubieda?
I am proud of it. All of them are great.
Pedro Castillo, Andrés Briceño, Carlos Plaza,
Pablo Gil, Carlos Orozco, Manuel Rojas
and those from other countries as well.
TBP:
Do you live in exile?
Many Venezuelans have immigrated to other countries with their families. Many
have suffered the abuse of an autocratic regime. Many have been forced to leave
the country for political reasons. Many of us have given up fighting for a
change that has not come.
TBP:
Finally, with whom would you like to play?
It’ll be nice to have an imaginary band with Stanley Clarke, Trilok Gurtu, Bill
Bruford, José Negroni, Huáscar Barradas, Peter Frampton, Andrea Bocelli y Yo-Yo
Ma. I’d sit and enjoy listening.
11/30/2009.
Arlequins - Italy
Raimundo Rodulfo è uno dei personaggi più interessanti che il mondo del
rock progressive ha partorito negli ultimi tempi. Autore di un grandissimo
lavoro come “Mare et Terra”, dove mostra tutto quello di buono che c’è sia nella
sua tecnica chitarristica che compositiva, Raimundo è uno di quei musicisti che
dovrebbe essere conosciuto anche al di fuori della piccola nicchia di
appassionati che ascolta novità in campo progressive.
By Antonio Piacentini
Caro Raimundo
ci racconti qualcosa della tua carriera?
Ciao Antonio, prima di tutto mando un affettuoso saluto a tutto il team di
Arlequins e ai suoi lettori.Ho iniziato con la musica da bambino. Ho cominciato
con il violino e poi da autodidatta ho studiato la chitarra. Ho composto e
prodotto 3 CD in studio: ”Dreams”, “the Dreams concerto” e “Mare et terra” e due
dischi dal vivo. Attualmente sto registrando un nuovo lavoro che si chiamerà
“Open Mind”. La mia famiglia, i miei amici, altri musicisti, persone del mondo
dello spettacolo e il pubblico mi hanno molto sostenuto in questi 25 anni di
carriera. Ho avuto la fortuna di poter contare nei miei dischi e nei concerti
sull’aiuto di oltre trenta straordinari musicisti provenienti da vari paesi. La
cosa che amo di più è comporre e suonare la mia musica con totale libertà e
senza alcuna limitazione, con la mente e con il cuore aperto.
Ho notato che pur essendo un chitarrista d’assoluto valore, un virtuoso del
tuo strumento, lasci comunque molto spazio agli altri strumenti musicali nelle
tue composizioni. Non vuoi sovraesporre il tuo strumento o la chitarra in fase
di composizione non è sufficiente per creare il risultato che vuoi produrre?
Penso per questi due motivi e anche per altri. Io cerco di scrivere la musica
che piace a me. La musica varia in suoni, toni e stili. La chitarra è una voce
importante, ed è il mio strumento principale per comporre ed eseguire, ma è solo
una voce in mezzo ad un coro molto più grande. Quando sento la musica nella mia
testa me la immagino piena di fraseggi e di timbri che provengono da molti
strumenti, ognuno è unico e insostituibile. Quando compongo io lo faccio in modo
globale, non solo come chitarrista. La composizione, la musica sono più
importanti. Una buona canzone con risultati mediocri mi piace di più di una
canzone mediocre con una buona performance . Molti dischi di chitarristi
sembrano un po' troppo noiosi per me, perché a volte offrono molto poco nella
composizione, mentre sono tutti incentrati sul mostrare ciò che il chitarrista
sa fare. Ti ringrazio che mi apprezzi come chitarrista, ma mi sento un
interprete con molte limitazioni e con molte cose da migliorare e da imparare.
Considero “Naufrago” uno dei brani più belli prodotti in sudamerica in ambito
progressive, a chi ti sei ispirato per questo brano?
Ti ringrazio molto, questa è forse la mia migliore composizione. Mi piace molto
perché l’ho sviluppata in maniera molto naturale, organica e se si può dire
intuitiva. Si ispira ad emozioni umane, ad addii, ad incontri, alla nostalgia,
alla solitudine. E' una canzone d'amore che parla della nostalgia per la donna
amata. Una donna che per il marinaio può significare la propria patria e la
propria libertà. Musicalmente, penso che il marinaio navighi attraverso il
Mediterraneo, i Caraibi e l'Atlantico settentrionale, accompagnato dal flamenco,
dalla musica latina, dal jazz e dal rock and roll.
Nel passato il Venezuela ha prodotto ottimi lavori di rock progressive, com’è
la situazione attuale nel tuo paese per questo genere musicale? E’attiva o vive
un momento di stasi?
Ci sono ottimi musicisti in Venezuela, un sacco di creatività, emozione e gusto
musicale in tutti gli stili, tra cui rock e jazz. La stessa cosa è vera per
tutti i paesi del mondo. Se entri su Myspace, Youtube e altri siti web, vedrai
migliaia di artisti di talento in tutto il mondo, in tutti gli stili. La maggior
parte sono sconosciuti e non sono mai arrivati a fare una registrazione
ufficile, ma grazie a Internet possono far conoscere la loro musica e le loro
idee artistiche. Oggi, l'ambiente musicale è molto dinamico, grazie alla
tecnologia che ci unisce e ci aiuta ad interagire con gli altri in maniera
rapida ed efficace. Artisti in Venezuela e in molti altri paesi riescono a
produrre opere, nonostante le difficoltà economiche e politiche. Sono un po'
disinformato sulla scena musicale in Venezuela perché sono oramai sette anni non
vivo lì, ma so che ci sono molti artisti che fanno grande musica e l’ambiente
musicale è molto dinamico.
Quali sono le tue influenze musicali e i tuoi chitarristi preferiti?
Buona musica di tutti gli stili. Ascolto rock, jazz, musica classica, musica
popolare dell'America Latina e del mondo, fusion, ecc. Artisti che mi hanno
influenzato sono i Beatles, Chick Corea, John McLaughlin, Yes, King Crimson,
Frank Zappa, Deep Purple, PFM, Jethro Tull, ecc. In campo classico compositori
come Bartok, Schubert, Debussy, Bach, Vivaldi, Rodrigo, ecc. I miei chitarristi
preferiti sono molti, a seconda dello stile. Il chitarrista classico che ammiro
di più è Alirio Diaz, che mi ha motivato a suonare la chitarra classica da
bambino. I miei preferiti sono chitarristi jazz Benson, McLaughlin, Reinheardt,
Di Meola, e così via. Nel rock me ne piacciono tanti tra gli altri sono
Frampton, Robert Fripp, Howe, Beck, Knopfler, Santana, Page, Clapton, ecc.
Hai partecipato a vari progetti della Colossus, l’ultimo quella sulla "Divina
Commedia", cosa ne pensi? E’ un modo valido di far conoscere agli altri realtà
nuove di questo mondo musicale?
Sono produzioni meravigliose realizzate con qualità e cura nei dettagli.
Organizzazioni come Musea o Colossus che rendono possibili questi progetto e
invitano artisti di tutto il mondo a partecipare, realizzano un notevole lavoro
artistico e di produzione. Queste produzioni mi hanno portato ad incontrare
molti artisti straordinari, e mi hanno anche aiutato a far conoscere in giro la
mia musica. Sono gioielli concettuali per i collezionisti di musica.
Se dovessi indicare cinque titoli di rock progressive proveniente dal
sudamerica cosa consiglieresti?
E 'difficile sceglierne solo cinque. Indicherei Vytas Brenner ("Ofrenda",
"Hermanos"), Tempano ("Atabal Yemal", "El Fin de la Infancia", Crucis ("Los
Delirios del Mariscal"), La Máquina de Hacer Pájaros, Cabezas de Cera, Los
Jaivas ("Alturas de Machu Pichu") e molti altri ...
Come vedi il futuro per il Rock Progressive? E’ difficile confrontarsi con un
passato musicale (quello degli anni 70) così importante e a tratti ingombrante?
Io vedo il futuro della musica di là da generi e stili. Oggi più che mai viviamo
in mezzo alla globalizzazione, la comunicazione e lo scambio culturale. I
musicisti provenienti da culture ed esperienze differenti interagiscono e creano
nuovi stili. I confini tra i generi musicali sono sempre meno definiti. E
'difficile oggi dire cosa sia rock o jazz, ciò che è classico, ciò che è
americano, europeo, asiatico, africano, ecc. Questo è il futuro della musica in
generale: la fusione, la libertà e l’interscambio. Ad esempio, il direttore
d’orchestra più acclamato ora è il ventottenne venezuelano Gustavo Dudamel, che
ama la musica rock e stili diversi, e delizia il pubblico di tutto il mondo
dirigendo il Mambo di Bernstein o rivitalizzando un Mahler o un Beethoven con il
proprio stile. Forse la musica che mi ha nella maggior parte dei casi
influenzato è stata fatta negli anni '60, '70, o nel 1700, ma se i musicisti
d’oggi si dedicano solo a cercare di ripetere questi grandi artisti per,
farebbero un omaggio molto povero. Il modo migliore per rendere omaggio ai
grandi artisti è creare uno stile proprio partendo da quello che ci hanno
insegnato, nello stesso modo nel quale quelli l’hanno imparato dai loro
predecessori e poi hanno creato le loro opere. Come gli altri stili, il
progressive rock contemporaneo può variare e non solo rimanere legato alle
formule del passato.
Ci sono attualmente realtà musicali valide in Venezuela che consiglieresti
agli appassionati di Rock Progressive?
Ce ne sono molte. Mi piace molto il jazz di Gerry Weil, Pablo Gil, Andrés
Briceño, Huáscar Barradas e di molti altri. Il rock dei Témpano, la musica di
Ilan Chester, il folklore dell’Ensamble Gurrifio, l’opera di Fernando Freitez, e
molti altri che per dimenticanza o per ignoranza ho lasciato fuori. Raccomando
comunque questo sito molto buono, che raccoglie artisti venezuelani:
www.sincopa.com
Nel ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato,cosa vorresti che rimanesse
alla gente dei tuoi lavori?
Mi piacerebbe che la mia musica potesse risvegliare delle emozioni e potesse
dare gioia a coloro che l’ascoltano. Che ognuno la potesse comprendere e
ascoltare nella propria maniera e che la potesse interpretare per farla propria.
Quando io ascolto la musica che mi piace sono trasportato in un altro mondo e
anche io mi sento parte di essa. Spero che la mia musica superi le barriere e
arrivi alle orecchie, ai cuori e alle menti degli ascoltatori. Ringrazio molto
te e tutto Arlequins per avermi dato la possibilità di farmi conoscere ai propri
lettori.
Si ringrazia Simone Trecca per l’aiuto nella traduzione in spagnolo
Interview at Arlequins Web Site
01/10/2008.
Colossus Magazine - Finland
Inferno Overview (Interview with the artists participating in
Colossus/Musea epic production "Inferno" based on Dante Alighieri's The
Divine Comedy)
By Marco Bernard
1. Could you
tell us something about your band? When was it formed and who are playing in it?
What kind of music do you play and have you made any records?
I don’t have
exactly a band, but a musical project that over the years has included many good
friends and guest musicians, so far more than 30 in different moments and
collaboration efforts. I have produced 2 studio albums, 2 live records, a new
studio album still in the making and other individual recordings like the one
for this project, besides collaborations on other artists’ projects. I started
my solo projects in 1993 after several years in music, and I produced my first
album in 1999. I compose the kind of music that I enjoy listening to. I don’t
have self-imposed limitations on styles, genres, etc. Whatever sounds good to
me is allowed, even if it doesn’t make sense.
2. Colossus
together with Musea Records has produced some progressive rock epics starting
with “Kalevala” in 2002. Have you heard some of these epics or perhaps even
participated in some of them? What is your opinion of these releases?
I have not
listened to them yet. It is my fault because the last years I have been
isolated from much good music that is being produced around the world and been
selfishly concentrated on my own music. I am very interested after I learned
about them on the Colossus website; I will start getting them and learning more
about those productions and the concepts that inspired them. I think that it is
great that Colossus put together those epic projects with artists from around
the world, revisiting great classics of literature and cinematography by
bringing so many different views and interpretations on the same theme.
3. How did you
get interested in the Inferno Project and why did you decide to participate in
the project?
Colossus
Magazine’s editor Marco Bernard invited me to participate, and when I read about
the project I’ve got myself immediately engaged with the idea. After reading
the list of participating bands, I felt honored to be in this project, with all
those great musicians from around the world. Being this a production inspired
in one of the greatest works of world literature also got my interest from the
beginning.
I have been in
contact with Colossus and Musea since my first album release in 2000. Both
organizations have supported my work and allowed me to get to their big audience
and readers. Both have a tradition of excellence, so I fell fortunate to be
part of any of their projects.
4. At what
phase is your song for the project? Are you perhaps already recording or is the
song only an idea still?
I composed the
music for my song the first week after I was invited to participate in the
project. Not only because I was excited to be part of this project, but also
because I was worried about being able to create something by request instead of
the spontaneous composition process I usually find myself into. I spent some
time writing arrangements for a string ensemble for this song, and some
polyphonic vocals as well. Guitars are always the easy part for me. I spent
some time doing research on The Divine Comedy (I confess that I have never read
it entirely before, I had read isolated portions of the work and I was
semi-familiar with the themes), reading about Dante Alighieri and listening to
my albums of Italian and Spanish early music. I decided to write my song as a
piece of Rock Opera to bring a little more drama (as good or bad it may be), but
trying to project as much as possible my own interpretation of the characters
and the stories described on that portion of the poem.
5. What do you
think about this kind of project where many bands will be participating and each
band is creating new music around a common theme? What are your expectations of
the project?
It is a great
opportunity to exercise the “what if” factor. Especially if you combine artists
with different background, vision, style, culture, etc. It is always good to
bring new and different views over an old theme. It is very interesting to look
at the final product of these types of collaborations, to experience it as part
of the audience and being able to learn from all the different creative
approaches. I also think that it is always important to keep in mind the
original work, to be respectful to the author and his/her work, and try not to
cross the fine line of good taste, while being true and honest.
My expectations
of the project are very high, based on the artists participating, the
organizations behind, and the power of the concept.
6. The
intention is to use only original 70’s instruments (like Hammond organ,
Mellotron etc.) when making the music for the Inferno project. Some say that it
is an artistic restriction not to allow digital instruments and programming.
What is your opinion of this?
It makes sense
to use original 70’s instruments, given the concept inspiring this project. I
went even further in the past, and tried to incorporate classical instruments
together with the contemporary ones. Talking about keyboards, I started playing
myself some keyboards in the song, especially some organ and synth parts, and a
short organ solo. Then, unexpectedly I received an email from Richard Marichal,
an outstanding Venezuelan keyboard player, who wanted to show me his own version
of the second movement of my Dreams Concerto, with his own great minimoog solos
and synthetizers. I was honored and at the same time amazed with his sounds and
performance. I couldn’t resist inviting him to this project, and that’s how the
minimoog entered in the picture, which is great because it fits in the spirit of
this project and the vision of their producers.
I personally
did not find these requirements as restrictions because I really enjoy acoustic,
classic and vintage instruments. I am not a MIDI guy, even thou I enjoy to
experiment with electronic sounds, guitar synth and all that stuff, but at the
end I prefer to keep it simple and pure. I don’t even use my guitar effects
these days, so I may be getting older and nostalgic (or obsolete).
7. Some have
the opinion that there are not so much original progressive rock releases
produced nowadays and that most of the bands are only copying the music of the
bands from the 70’s. How do you see the progressive rock scene of today? What
about the future of progressive rock?
There are
hundreds or amazing artists producing exciting and innovating music nowadays.
Check YouTube, MySpace, etc. and you will see.
Good music and
great artists inspire more good music and other great artists, so there’s
nothing wrong on listening and assimilating good influences and styles, and then
if something original comes out that’s even better.
Bach influenced
Mozart, Ellington influenced Gillespie, Elvis influenced The Beatles, Montgomery
influenced Benson, etc., and each one was good and unique. The good thing
nowadays in the world culture we live is that the influences are coming from
everywhere, so the results are unpredictable.
Naturally,
generations pass and new ones come. You don’t see too much people nowadays
listening to the great music from the 30’s and 40’s, and the reason is that the
people who grew up and were exposed to that culture are now elders or have
already died. The generation who experienced the splendour of classic rock are
now in their 50’s and 60’s, so we still have a couple of decades of nostalgic
listeners. Then, you have the sons of that generation, like me (I was born in
1970). I was exposed to that music as a child during the 70’s, but it was
already losing the big audiences and airplaying at that time. Then, you have
the younger ones that started to listen to their parents vinyl albums, and at
the same time are listening to newer versions and fusion with newer styles. And
the compact disc generation, who think that the turntables were invented by the
DJ’s. I believe that progressive rock, old time r’n’r, classic rock, jazz of
all ages, good pop music will survive as musical genres and styles the same way
as classical music did, and musicians around the world will continue exploring
them as part of their global culture and gamut of influences. They will not be
the same, the will be mixed with all kind of instruments, ideas, sounds and
styles, but they will be there. Great music, great composers, and timeless
artists like The Beatles will always be there, because they left a legacy, have
changed people lives, and there are recordings, written history, the Internet,
and all kind of music audience to perpetuate their work.
Colossus
Magazine thanks all the bands/artists participating to the project and we hope
that the final release will be satisfying to both the artists and the listeners.
02/01/2007.
Descubre La Caja de Pandora - Spain
http://descubrelacajadepandora.blogspot.com/2007/02/la-caja-de-pandora-n-3.html
Entrevista a RAIMUNDO RODULFO
by José Luis Martínez
Este excepcional guitarrista venezolano, con tan sólo dos trabajos
publicados, ha conseguido atraer la expectación del mundo progresivo por su
profesionalidad e imaginación .
Antes del "interrogatorio" me gustaría que te
presentaras a mis lectores y les contaras, brevemente, qué es lo que haces,
musicalmente hablando, y por qué.
Creo que la mejor manera de describirme a mi mismo como artista es a través
de mi música, de mi trabajo e ideas plasmadas en composiciones, conceptos y
cualquier otra expresión creativa. Disfruto mucho el proceso de crear música,
interpretarla, producirla y compartirla con otros músicos y con la audiencia.
Eso es lo que hago, de una manera libre y honesta, porque necesito expresarme de
esa manera, y al mismo tiempo me produce muchas satisfacciones personales. No
imagino mi vida sin la música, la llevo conmigo todo el tiempo y a todas partes.
Particularmente querría saber cuál es tu formación como músico. Se deduce,
por el cuerpo de tu obra, que ha sido fundamental tu formación clásica, pero
también adivino una profunda investigación de las raíces autóctonas, del
folclore.
Mi formación como músico ha sido mayormente autodidacta. Cuando era niño fui al
conservatorio y estudié música por un corto tiempo, mi instrumento era el violín
entonces. Cuando tuve mi primera guitarra a los 12 años empecé a tocar por mi
cuenta, imitando lo que escuchaba en los discos de mis artistas favoritos,
mayormente rock. Luego empecé a escuchar discos de guitarristas clásicos, y a
interesarme por diversos géneros musicales, desde lo clásico hasta lo
contemporáneo, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De adolescente comencé
a asistir a clases formales de guitarra clásica, pero luego empecé a estudiar en
la universidad, formé un par de grupos musicales, y con la excusa de no tener
tiempo suficiente me alejé de los estudios formales del instrumento y de la
teoría musical, aunque siempre seguí estudiando e investigando por mi cuenta.
El folclore venezolano me influenció inicialmente a través de la guitarra
clásica, de la obra de Antonio Lauro y Rodrigo Riera, de escuchar a Alirio Diaz
y otros grandes guitarristas de mi país. Luego también de escuchar la obra de
Aldemaro Romero, Vytas Brenner, Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Ensamble
Gurrufío, Gerry Weil y otros artistas venezolanos que enriquecieron su música
con la fusión de las raíces musicales autóctonas y la música académica, el pop,
el jazz y otros géneros musicales.
¿Cuándo decides unir lo clásico y lo tradicional con el rock sinfónico y por
qué?
Cada nueva obra que hago comienza generalmente de una manera espontánea, y puede
reflejar diversas tendencias o estilos musicales de los que he bebido durante mi
existencia como oyente y como músico. Cualquier cosa puede salir de algún
momento de ocio tocando la guitarra o tarareando un tema en mi mente mientras
trato de darle sentido, sin que necesariamente haya habido una intención en
particular.
En mi álbum The Dreams Concerto, trabajé sobre la base de un concepto libre y
heterogéneo cuyo espíritu fue desarrollar una obra con una estructura clásica de
concierto, donde las guitarras fuesen el elemento solista principal, pero a la
vez hubiese amplia cabida para otros instrumentos solistas, donde convivieran
los instrumentos clásicos presentes en una orquesta sinfónica con instrumentos
contemporáneos, donde tuvieran cabida multitud de ideas creativas sin distinción
de géneros, estilos y otras limitaciones estéticas. Ese álbum es un buen ejemplo
de que mi obra es tan ecléctica, abierta y diversa como lo son mis intereses en
la música y otros campos. El motivo tiene que ver con el hecho de haber estado
expuesto a una cultura global desde muy joven, que con el paso del tiempo ha ido
estimulando mi interés por diversas formas de música y de arte en general.
En tu particular visión de la música, por la mezcla de movimientos clásicos,
con instrumentos clásicos, con desarrollos eléctricos existe un poderoso
fundamento, tal y como yo lo aprecio, basado en la música clásica española
(Falla, Albéniz, Granados, Rodrigo), con una fuerte propuesta de carácter
mediterráneo (jazz rock, rock laietano , e, incluso, el progresivo clásico
italiano). Es un vasto, y muy concreto, conocimiento musical. ¿Cómo me puedes
explicar toda esa mezcla de géneros y estilos?
Nací en Venezuela, donde tenemos un poco de todo. Tengo sangre española e
italiana de parte de mis padres, no sé si eso tenga que ver. Los venezolanos, y
los latinoamericanos en general, tenemos una variopinta mezcla de culturas y
razas, que lleva la herencia de España, de África, de los indios americanos y en
los siglos más recientes de una nutrida inmigración de países de Europa como
Italia y Portugal. En Venezuela es común en una fiesta o en una discoteca ver a
los asistentes bailando y cantando música de tambores afro-venezolanos, y en
otro momento bailando la Tarantela, más ritmos latinos como salsa, cumbia y
merengue, también música llanera o joropo venezolano (que tienen influencia de
la música española), pasodobles españoles, disco music, heavy rock y hasta
bluegrass norteamericano, todo en una misma reunión, es una locura. Apartando la
influencia de ese ambiente multicultural, siempre he sido un melómano adicto a
la música, en especial el rock clásico, progresivo, sinfónico o como se le
llame, también el jazz en sus diversas formas, en especial el jazz fusión, el
blues, y la música clásica de diversos períodos. Mi nuevo disco "Libertad", que
está en la fase de producción todavía, tiene una gran influencia de la música
española y mediterránea, más que los anteriores. De hecho uno de los músicos
invitados, Carlos Plaza, fundador y compositor del proyecto musical Kotebel,
vive en Madrid, y está haciendo un aporte valiosísimo a la obra.
Pero es que además tu música está impregnada del progresivo sajón (Genesis,
Supertramp, IQ, Jethro Tull, Yes...) ¿Cómo tamizas todas esas influencias, que
provienen de tu gusto personal, para conseguir un resultado tan original?
El rock progresivo británico me gusta mucho, tanto como el italiano, por nombrar
a las dos mayores cunas de ese tipo de música. Claro que Japón, Hungría, Suecia,
España, Holanda, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y otros
países han producido muy buenos representantes del género, y es sorprendente
cómo se sigue produciendo hoy en día abundante material discográfico de este
tipo de música, inclusive por gente muy joven que no vivió la época de su auge
en los 60's y 70's. Para ser honesto, mis mayores influencias musicales vienen
del rock y el pop británico, también como guitarrista. La verdad no sé como
todas esas influencias y gustos musicales terminan permeando en mis
composiciones, yo hago un gran esfuerzo por ser original y traer algún tipo de
ideas frescas y que a la vez me representen como individuo. Pero como eso es muy
difícil de lograr, al final me contento con que mi música sea honesta y
represente en el fondo lo que siento y lo que pienso como autor e intérprete,
sin renegar de mis influencias, a las a mi manera rindo homenaje dentro de esa
amalgama de sabores y colores. Yo creo que mi estilo, si existe, se formó por sí
solo, y es el producto de faltarle el respeto constante e impunemente a la
música seria.
¿Es verdad que existe una interconexión entre las disciplinas científicas y
las humanísticas? Es curioso que títulos de tu obra The Dreams Concerto, sean
"Matemáticas y Arte" o "La gran epopeya de la Música y las Ciencias".
¡Claro que existe! Muchos grandes científicos han sido también artistas,
escritores, pintores, músicos, y viceversa. Por ejemplo DaVinci, que tenía
tantos talentos a la vez, fue uno de los más grandes artistas de la historia y a
la vez un brillante inventor y un apasionado de las ciencias.
La música, de todas las disciplinas artísticas, es quizás una de las más ligadas
a la ciencia, en especial a las ciencias puras como la matemática y la física. Y
últimamente, la música también está muy ligada a la tecnología, en especial a la
electrónica y a la computación.
El título de mi pequeña saga de temas llamados Matemática y Arte viene de mi
concepto personal de lo que es la música.
Para el segundo movimiento de The Dreams Concerto, en la primera parte que se
titula "Matemática y Arte II", desarrollé un modelo matemático que durante poco
más de dos minutos gobierna la estructura de la música y la ejecución de todos
los instrumentos en ese segmento, y genera una representación de fractales
geométricos y progresiones cromáticas en correlación con la música. No contento
con semejante locura, desarrollé un software que se puede descargar de mi
website RaimundoRodulfo.com, y que emula en tiempo real el desarrollo matemático de los
fractales geométricos y las progresiones cromáticas lineales mientras el
segmento musical es reproducido en sincronismo con el modelo. Y para colmo, no
contento con haber involucrado a un grupo de músicos serios en semejante
disparate, le pedí a Peter Rodulfo, un brillante y renombrado pintor británico
que resultó ser un pariente lejano, que creara su propia interpretación
artística del modelo matemático, la cual plasmó en una pintura impresionante que
es parte de cinco obras en total que creó para el álbum.
El verdadero propósito de ese experimento no fue demostrar el vínculo entre las
disciplinas científicas y las humanísticas, ni tampoco desarrollar el concepto
de la música como una forma de matemática y arte. La intención real fue
agregarle varias páginas de explicaciones ininteligibles al libro del disco, y
además llamar la atención de otros locos interesados en esa clase de cosas, lo
cual se logró con rotundo éxito.
Podrías seleccionarme tus músicos (no importa el momento ni el estilo que
proyectan) así como tus grabaciones favoritas? Explícame por qué.
Es una lista interminable y que cada año cambia con nuevos nombres que descubro,
y con otros que ya no despiertan mi interés. Sacándolos con pinzas, empezaría
por The Beatles, Yes, King Crimson, Pink Floyd, ELP, UK, PFM, Rush, Chic Corea y
Return to Forever, John McLaughlin y Mahavishnu Orchestra, Frank Zappa, Weather
Report, Jethro Tull, Sting, Bela Fleck, Peter Frampton, Judas Priest, Deep
Purple, The Who, Eric Clapton, Dire Straits, Roy Buchanan, la música de muchos
compositores clásicos de diversos períodos: Bethoven, Bach, Mozart, Vivaldi,
Chopin, Rachmaninoff, Debussy, Schubert, Rodrigo, Bartok, etc. Discos en
particular, me gustan mucho los álbumes en directo que capturan grandes momentos
de una banda, como el album en vivo en Nueva York de Frank Zappa, el de Weather
Report 8:30, el de ELP Welcome Back…, Yessongs, George Benson en vivo en Nueva
York a mitad de los ’70, el de Jethro Tull Bursting Out, el de Sting Bring on
the Night, el de Bela Fleck Live Art, Frampton Comes Alive, Live in Japan de
Judas Priest, Made in Japan de Deep Purple, Alchemy de Dire Straits, The Song
Remains the Same de Led Zeppelin, etc. En los últimos tiempos sólo compro DVD’s,
se consigue de todo ahora y cosas muy buenas, como un concierto en el 2001 de
Sting en su casa en la Toscana, una verdadera joya.
¿Cómo ves la situación del rock progresivo en tu país y en el resto del mundo
en la actualidad?
En Venezuela hay bandas de una larga trayectoria, algunas aún activas y
produciendo discos muy buenos, como es el caso de Témpano, cuyos últimos tres
discos están entre lo mejor que se ha hecho en el género a nivel mundial estos
últimos años. Como dije antes, y esto aplica a Venezuela y al resto del mundo,
actualmente hay una producción impresionante de discos de rock sinfónico,
progresivo, jazz fusión, folk rock y otros géneros relacionados a nivel mundial,
la mayoría de bandas nuevas, con músicos jóvenes que han conocido la música de
las bandas pioneras a través de sus padres, tíos, etc., y muchos provenientes de
países que tradicionalmente no eran conocidos por ese tipo de producciones.
Internet, las nuevas tecnologías digitales de producción musical y el fenómeno
de la globalización nos ayuda a los pequeños y desconocidos artistas como yo a
producir, publicar y promocionar nuestra música, y hacerla llegar al selecto
público que la aprecia y la consume.
¿Cuál es tu actividad en directo? ¿Es muy costoso plasmar tu proyecto en un
escenario? ¿Dónde has tocado y tocas en la actualidad?
Mi actividad en directo ha sido muy escasa, pero las experiencias han sido muy
buenas y provechosas. En especial la que tuve con mi banda en el festival
BajaProg 2002, en Mexicali, Baja California México. Algunos festivales en
Venezuela como ProgJazz 2001 y 2002, y un concierto en Caracas abriendo para The
Flower Kings en el 2000. Últimamente, desde que me mudé a vivir a los Estados
Unidos he estado más enfocado en grabar mi nuevo disco y en componer nueva
música. Aún trabajo a la distancia con algunos de los músicos con quien
trabajaba en Venezuela, pero por razones obvias es muy difícil en la actualidad
pensar en reunir a miembros de mi banda anterior para tocar en conciertos. Mis
últimas presentaciones en vivo, aquí en el sur de la Florida, han sido como
guitarrista solista, interpretando piezas mías para guitarra, o adaptaciones de
mis piezas para grupo.
Por último, pero no por ello menos importante, comenta todo aquello que
desees para mis lectores y suerte en tu futuro.
Jose Luis, reciban tú y tus lectores un cordial saludo y mis mejores deseos para
este nuevo año 2007, que tengan muy buena salud, paz, prosperidad y mucha
música, la que más les guste y les haga feliz. Muchas gracias por tenerme en
Descubre La Caja de Pandora, ha sido un verdadero honor compartir este espacio
contigo y con tus lectores.
08/25/2003.
Movimenti Prog - Italy
www.movimentiprog.net
Interview to RAIMUNDO RODULFO
Exceptional Venezuelan Guitarist and Composer
by Daniele Cutali
Raimundo Rodulfo is
an authentic revelation for me.
Exceptional Venezuelan guitarist multi-instrumentalist, of string instruments,
composer in the most deep and classic meaning of the word, and very
skilful on orchestration and arrangements, he has self-produced two
fantastic as a few are studio albums, Dreams and The Dreams Concerto,
discography which in Italy is available at Roberto Guarnieri's Mille Records (http://digilander.libero.it/stratocaster67/),
and two live albums, To Live a Dream Official Bootleg and To Live a Dream
Official Bootleg 2, exclussively downloadable from his Internet site www.RaimundoRodulfo.com
using some code present in his first two studio discs, and for this reason don't available to those who don't have these two
studio discs.
Although it can seem that the musician sins of fantasy in give the titles to his works,
his music is anything but lacking in fantasy and creativity. We try to comprise the complex personality of this electronic engineer coming from
the land of sope-operas (!) and who lives now in the States, his passions and the
facetings that pour in his music through some questions.
The staff of Movimenti Prog want to say hi,
Raimundo, and many thanks for your availability to answer our questions.
Once you said me you have italian origins. From where, precisely?
Hi!
While I am reading and writing this interview in English, I remember a live
album of one of my favorite Italian bands, Banco del Mutuo Soccorso. In a
concert in Japan, Francesco di Giacomo apologized to the Japanese audience for
speaking in English, and he said "it is not my language, and it is not your
language", he hoped that their music spoke for them. I will steal his words
for this interview, because Italian and Spanish languages have more things in
common one to each other than with English.
In Venezuela there are a lot of Italian families and it is very common to find
Italian roots in each family. In my case, my mother's maternal family is from
Italy, my mother and grandmother's last name is Biaggi, I don’t know from what
specific region, they migrated to Venezuela from Europe in the 1920’s.
Who was Italian in your family? Your grandfather?
My grandmother's family.
How was born your love for music?
I always loved music, since I was a child I sang and danced to music,
even before I learned to speak (that's what my mother says). I remember to be
listening to music at 7 or 8 years old, I was learning violin in a Conservatory
for a short time. I liked classic music a lot; one of my favorites as a child
was Vivaldi's Four Seasons. Later I began to listen to the rock bands that my
older cousins listened to: Genesis, Yes, Pink Floyd, Black Sabbath, Zappa, etc..
and when I was a young boy in the 80's I was listening to every kind of music
you can imagine, even heavy metal and Venezuelan folk music. I began to listen
to Jazz when I was 17 or 18 I remember.
Was there someone linked to the music in your family?
My mother is a wonderful singer, she has a great natural voice. I have
a few relatives who are musician, but I didn't saw them frequently during my
childhood. I grew up without many family music influences.
What kind of music did catch your interest in the beginning?
Classical and Rock. First I was fascinated with hard rock groups,
mainly the British bands as Deep Purple, Queen, Judas Priest, Black Sabbath and
later the progressive and symphonic groups as Yes, Genesis and Pink Floyd. I
discovered Italian bands later, first PFM and BMS. When I was learning classic
guitar I was influenced by baroque music, mainly Bach.
When did you begin to play and what instrument?
Though I began to play violin being a child in Conservatory, I quit
fast to that and began to be interested in guitar, acoustic and electric. I was
12 or 13. My mother bought me an acoustic guitar and I was making a lot of noise
with it for a while. I was mainly self-taught with the guitar, I learned seeing
and listening to other guitarists.
Did you play in some band while you were at school?
Yes, a noisy raw heavy metal band, with some classical things. I tried
also to play bass in a Jazz band for a short time in the late 80's. I was
struggling as a jazz bass player, but I knew a lot of good jazz music when I was
practicing and rehearsing the band set-list. I also learned that guitar was the
right instrument for me.
How did begin your interest in progressive music?
I listened to my older cousins LPs since I was very young. I knew
Yessongs, Foxtrot, Dark Side of the Moon, Aqualung, Sargent Pepper, etc. since I
was maybe 11. But I began to listen carefully and in a more intellectual
approach to this music as well as other genres like jazz and fusion when I was
17 or 18. I began to understand the beauty and greatness of this music, while I
was becoming bored of some other music that my friends and me listened when I
was younger.
What progressive bands did or do you listen to?
All the great 60's and 70's bands, the same you are thinking of. I
specially love Italian prog, once I discovered so many great bands that were
unknown for me 10 years ago, when I just knew a few ones. But you are maybe
asking for some favorites, and I'll give you a few, more or less
"progressive": Yes, The Beatles, Gentle Giant, Frank Zappa, Genesis,
Jethro Tull, Pink Floyd, Focus, PFM, BMS, Arti e Mestieri. Fusion bands as
Return to Forever, Mahavishnu Orchestra and Weather Report. But I also listen to
a lot of music which is not strictly "progressive", I mean Bela Fleck,
Peter Frampton, Dire Straits, Sting, etc. and folk music from Venezuela and
other countries. I am not so enthusiastic about specific groups or artists now
as I was in the past, I spend too much time playing and working in my own music.
I have hundreds of CDs that haven’t been rotating for years.
What were the most influential bands for your music?
My music is maybe influenced by all the music that I like, of every
genres and styles. The old Progressive and Symphonic Rock, Jazz Fusion bands I
named before, classic composers that I like most, as well as Venezuelan music,
were important influences in my life as a musician and as part of the audience.
All those influences are present in my composition and in my playing, because
they were part of my learning. When I compose music I am the more spontaneous I
can, I never think "I will compose a song with influences of X band or Y
artist, or in Z specific music style". I am trying to create my own
language, with all those influences and my own musical ideas.
In your compositions there are many signs of love for classical symphonies
and rich arrangements, that made your music classified as progressive. But there
are signs of typical hard ‘n’ metal virtuoso guitars and Latin rhythms. In
what measure are you linked to these last two genres?
I am very linked to Latin music, because I was born in a South American
country with a strong Latin music culture, and with a rich folk music plenty of
its own rhythms and particular styles. And I also like all the classic hard rock
bands with strong guitar presence, like Deep Purple and Rainbow, with
Blackmore's virtuoso guitar playing. I grew up listening to all this good music,
r'n'r, classics, Latin folk, jazz, etc.
How do you learn to do such incredible arrangements and symphonic classic
melodies like an old "real" composer of past centuries?
I am glad that you like so much those symphonic arrangements in my
music, I like them too and I enjoyed a lot doing them. But they are not so great
or complex as real classic composer’s arrangements, they were made by ear and
just with musical common sense. An arrangement works for me if it sounds good,
this is my only criterion. I am not an academic composer, I am an intuitive
composer without fear to try to make great things, even when I don't know how to
do them. I didn't study formal composition, but I have the natural ability to
construct music in my head, and I have been very lucky to find wise and talented
musicians, who connected musically to my ideas and helped me to convert them in
real music.
Is it hard for you to link so many different influences like classical music
and deep latin sounds?
It is natural to me, I don't make any difference of musical genres or
styles in my head, and all is just music to me.
What do you think about Italian progressive music of the ‘70s?
Italian music has heart and soul as the Latin music. It might be the
heat of the Mediterranean or the Latin common roots that I perceive in bands
like PFM or Banco, that are as powerful and virtuosi as the great British bands,
but with a special Latin and folk touch that people like me appreciate so much.
What bands do you know of the Italian progressive?
PFM, Banco, Le Orme, New Trolls, Locanda delle Fate, Il Rovescio della
Medaglia, Metamorfosi, Museo Rosenbach, Goblin, Arti e Mestieri, Il Balleto di
Bronzo, DFA, etc. Italy and UK have produced too many great progressive rock
bands.
Do you know some band of the modern new-progressive? Italian and not.
Well, I don't know if they would like to be classified this way, but I
can name some bands that I like so much. I was surprised by DFA, an Italian
extraordinary fusion band. I played with my band in BajaProg festival in
Mexicali, in year 2002. DFA were there, and I was shocked by their performance,
they are amazing musicians making an amazing music. I like After Crying a lot,
they are a progressive band born in early 90’s that have became a classic prog
band, they are incredible musicians. I saw them playing in Caracas in year 2000
with Témpano, a Venezuelan prog band born in the 70’s, which rejoin in 90's
and are also one of the best prog bands of the world now. You have Isildrus
Bane, Anglagard, Mary Newsletter, Par Lindh, and many others, some not so new.
Thanks to the Internet, it is possible to buy and to listen to many wonderful
music from new bands which otherwise would remain unknown.
Do you think is there some link between your music and the Italian
progressive, since Venezuela and Italy are latin countries?
Of course. I like Italian progressive rock a lot, I feel so many
elements in common with the music from Latin America and I think that my music
has a lot of classic and folk elements in common with Italian music. Venezuelan
and Italian music are so live and cheerful and are able to transmit the joy of
life to the audience.
Why did you choose lyrics and sings in Spanish?
I didn't choose Spanish, Spanish chose me when I grew up in Venezuela.
I think that prog music sounds great when it is sung in Spanish, the same
happens with Italian prog bands which chose to sing their lyrics in their own
language. I couldn't imagine Banco's music sung in other language but Italian.
In other hand, now I am living in the US and maybe I will work in the future
with American singers and I will choose to compose lyrics in English, or to
translate some of my lyrics in Spanish to be sung in English.
Don’t you think with English lyrics you could reach a wider sample of
countries?
Yes, that's true. That's the reason why a great band as PFM recorded
some albums in English and Italian at the same time. It allowed them to reach a
wider public.
An important progressive rock record dealer in Europe refused to distribute The
Dreams Concerto because it is sung in Spanish instead of English.
Maybe I will record some music sung in English in the future, but not because I
am thinking in to reach other market for my music, but due to the fact that I am
living in the US.
Is there a particular reason for choosing Beatriz Rivas and her beautiful
voice, apart that she’s a very beautiful girl, for singing your compositions?
You said it: her beautiful voice. She is an incredible singer; she
sings the way she looks. She is also a very charming person, very talented and
kind.
In your albums there are the presence of other two Rodulfos: the American
painter Peter and the American saxophonist Pablo Gil. Are you related to them in
some way?
Pablo Gil Rodulfo is my cousin. He is a virtuoso sax and flute player
with a large professional musical career as jazz musician and composer in
France, US, and Venezuela.
Peter Rodulfo is a distant relative, he is a very fine painter living in
England. Actually Pablo is Venezuelan and Peter is British, even tough they were
born in the US.
How did you meet Peter Rodulfo and how is born his permanent collaboration
with you?
We knew each other by the Internet, when he was looking for relatives
in Venezuela and Trinidad, where some Rodulfo's related to his family lived more
than a hundred years ago. These are common family roots for both of us. It was a
casualty that allowed us to meet and to work together with our different forms
of art. Peter is a renowned painter in Europe, and his art is so imaginative and
complex as maybe my music is. He is also a very kind person so I was lucky to
know him and to be his friend.
Peter Rodulfo’s works linked to your albums made me think obviously to
relations of other painters with other musicians, like the most famous of
prog-rock: Roger Dean with Yes. Do you think there’s the same relation between
you two?
Music and plastic arts, as well as sculpture, literature, dramatic arts
and cinema, are different expressions of the same things: human intellectual
creativeness and human emotions. All of those expressions work together, and
each one nourishes of each other. Maybe in an complex form of art as
cinematography you will find all those expressions working together in an
artistic synergy: You have a script or a book of the story, you have a
soundtrack maybe with original musical compositions and scores, then you have
performing dramatic arts with actors, and artistic designers which are actual
sculptors and painters, etc (as in Bertolluci's The Last Emperor).
Music and plastic arts connect perfectly, at a point where actually you can
"listen" to a painting, and to "visual" music. Finally, both
images and sounds come to our brains as sense signals and are converted to
memories, and light and sound are both waves physical phenomena.
Said that, I can tell you that the first time I saw Peter's paintings, I felt
instantly a link with my music. Some kind of oniric thematic, which I connected
mentally with the concepts associated to my music and lyrics. If you watch his
work full of color and sensuality with many elements from nature and different
human cultures, you realize that all those elements are present in Latin music,
and also in my own music. The incredible complexity of Peter's work, in some
cases matches with the complexity in my music, because it is a natural
complexity which comes from the author's personal artistic language and
inspiration and not from a preconceived intention.
How did you come to think to relate your music to a mathematical fractal
model?
I understand music in many ways as mathematics, and actually it is.
For a self-taught musician, who has a formal academic training in engineering or
science, it is also a comfortable way to think and create music, expressing it
in a language that maybe is easier for him to understand.
I developed this mathematics model for a segment of the second movement of the
Concerto, in a theme called "Matemática y Arte II" (Mathematics and
Arts II). This mathematics model is directly related to a musical structure of
tempos. Those equations control different musical instruments playing in this
movement excerpt.
Don’t you think that the complex explanation of this model you made in The
Dream Concerto booklet, is just a bit cold compared with the passion and the
colors coming out from your music?
Yes, and this is life. Mathematics and Arts, this is the dilemma
present in this work. When some people look at the images taken by space
observatories, they wonder by the beauty of cosmos and the "artistic"
composition of stars light. Other people, like astrophysicists, see the same
pictures as a scientific toll for their complex studies of the universe. These
are the two sides of the coin, present in arts and present in life. I don't want
to exclude of my work any of the different optics by which I see life and music,
but I know that most people won't be interested in the scientific approach and
will listen to it just as music, which is the most important thing in my work.
Most people buy a new car and don’t stop to first read the manual and look at
the engine diagrams, they just turn the switch on and run it.
Though Tony Banks once made a similar explanation of the musical scales on
the piano with a Fibonacci series, which is related to most of Genesis
compositions, your explanation is much more elaborated than his’, including
derivative and integral calculations. Isn’t all these examples a
"forced" test to entwine your electronic engineer studies with your
love for music?
My musical-mathematical model is forced to be so complex as it is, in
order to be able to translate the complex polyrhythmic musical tempos of this
part in the second movement, called "Modelo Exacto de 7!". The
superposition of different even and odd tempos by 4 percussion instruments, plus
bass, keyboard and lead guitar, and the intention to make the whole thing sound
like music and not like an incomprehensible noise, is a complex process where
there is not only mathematics criteria but musical and artistic directions, more
than just cold equations. This is a mathematical approach of music, more than a
musical approach of mathematics. At least, that's the way I developed this
2-minute music segment. Andrés Briceño, the great Venezuelan drummer which
plays in The Dreams Concerto, use the drums scores of this song "Matematica
y Arte II" to teach compound tempos to his drums and percussion students,
so I am happy for having created this strange piece of music.
The Fibonacci series are the mathematics of nature, they are beautiful indeed. I
used Fibonacci series in the electric suite of the Concerto's second movement to
build an electric guitar improvisation in the beginning.
My mathematical model isn't natural, is an artificial music architecture made to
accommodate different tempo patterns in a composition. There are many
mathematics studies applied to music, but you will never find a detailed
explanation of this kind of theories in a disc booklet. It’s normal that many
people found this stuff boring and confusing, I can only kindly ask them to
ignore those pages in the booklet and enjoy the musical work, which is the
really important thing in this CD. You don’t have to read the entire mechanics
manual to drive the car, the maker put this information there knowing that most
people won’t use it, but maybe I few will like to read it. I have received
several emails from people who were fascinated for the mathematics in The Dreams
Concerto, and have made a lot of questions regarding the model, the fractals,
etc.; and some other musicians have been interested too in to know more about
it. And the most people who write me just comment about the music, naturally.
Is hard for you to make cohabit your electronic engineer job with your dates
to play live, in foreign countries too?
All the musicians with day-jobs have this kind of problems, It's hard
some times but there is always time to do the things we really like to do. It's
hard to keep a musical project working while you have to struggle for life as
everybody do, but at the same time it's a way to escape from the routine, by
playing and composing music, which is a real joy to me.
How is considered your music in your country?
Sincerely I don't know, I hope that people in my country enjoy my music
as it is enjoyed in other countries. I have known many people in Venezuela who
like my music a lot, but some of them are friends so I can't take their opinions
so seriously. Distribution and promotion for this kind of music is difficult in
Latin America (and I guess that in the whole world). My discs are independent
productions, but they "depend" of specialized record dealers and
distributors to reach the audience.
Beatriz Rivas is famous enough in Venezuela. Is she a helpful push for your
music in your country?
My music is been barely promoted or distributed in my country nowadays,
mainly due to its current economic situation. I hope that things get better
soon. Mainly progressive rock audience around the world buys my discs, you know
that this kind of music is not so popular. I want that public of all genres also
listens to my music, I think that there is a bit for all tastes in it.
Beatriz won last year a pop music contest in Venezuela's Television, and she has
a rock band. Maybe The Dreams Concerto would please some of her fans, her vocals
are great there.
A usual question now: what are you planning for the future? Will be there a
"third" Dream or will be there some completely different?
I am recording my third studio album, which would be the fifth album if
you consider my two booklets. It is called "Dreaming again". NO, it is
a joke! It will be called "Libertad" (Freedom), no more
"Dreams" titles for a while, even though today in Venezuela, freedom
is still a dream.
I think this album will be a bit different, but I am sure that people who
enjoyed my other discs will find familiar elements in this one.
Are you planning to take part in other prog festivals or conventions?
Yes, I have plans for shows, and I have been pre-invited to join two
festivals, but it doesn't mean that I will be featured in the final bands lists.
I hope it will happen, and I hope that I will be able to go with a big entire
band as I did in BajaProg.
Thank you very much again for kindness, Raimundo, and we all hope we could
hear other masterpieces from you very soon. We all hope you’ll take Movimenti
Prog in consideration for future reviews of your works.
Thank you very much for this interview and for including The Dreams
Concerto in Movimenti Prog. I have enjoyed talking with you, and I hope we can
be talking next year about the release of my new album.
Saluti i tutti i membri ed ospiti di Movimenti Prog !
07/20/2003.
Manticornio, Mexico
www.manticornio.com
Entrevista con Raimundo RODULFO, guitarrista venezolano en una línea progresiva clásica.
ATC- Qué tal Raimundo. Mucho gusto. ¿Sabes? Estuve escuchando tus Bootlegs y lo que oí me agradó bastante. ¿Cómo fue que definiste tu estilo musical?
Raimundo- Hola Alfredo. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia y a tus lectores. Creo que mi estilo, si existe, se formó por sí sólo. No hubo ninguna
intencionalidad en crear o seguir un estilo. Sólo me he dedicado a componer y tocar mi propia música, sin ningún tipo de restricciones ni concesiones comerciales o
estilísticas. Quizás esa libertad e informalidad en fusionar cualquier tipo de géneros y elementos en mi música es lo que pueda haber definido algún estilo.
ATC- Algo de lo que más me llamó la atención fue tu capacidad por mezclar los elementos folk a un rock de corte sinfónico. ¿Qué artistas en esta línea dirías que
son tu inspiración?
Raimundo- Escucho música de todos los géneros; clásica, jazz, rock de todos los estilos, y música folklórica del mundo, en particular de mi país que tiene una
variedad impresionante de ritmos y expresiones musicales, algunas de ellas muy complejas e interesantes. Toda la música que me gusta y he seguido por años sin
duda me inspira y me alimenta como músico, para crear mis composiciones y poco a poco ir estructurando un lenguage propio. Pasaría días hablando de las
bandas y de los artistas que más aprecio, de todos los géneros. En el rock progresivo y sinfónico, creo que coincido con la mayoría de los seguidores del género,
acerca de las bandas e intérpretes esenciales. Mis compositores clásicos predilectos son BACH, BARTÓK, BEETHOVEN, RACHMANINOFF, entre otros.
De la música de Venezuela, Aldemaro ROMERO, Antonio LAURO, Rodrigo RIERA, Alirio DIAZ, ENSAMBLE GURRUFÍO, Simón DIAZ,
Manoroz, Huascar BARRADAS y muchos más. En el jazz, Chic COREA, WEATHER REPORT, MAHAVISHNU ORCHESTRA, George BENSON,
Allan HOLDSWORTH, entre otros. Me gusta mucho también la música de Bela Fleck y Sting.
ATC- Tocaste tu primera guitarra a los seis años de edad. ¿Qué sueños forjaste después de esa primera experiencia con la música?
Raimundo- En realidad comencé con el violín, como a los 7 años. Creo que con la guitarra comenzaría a los 11 o 12. Cuando empecé a estudiar música a tan
temprana edad no tenía mayor interés, creo que me aburría y por eso no continué estudiando ni tocando violín. Con la guitarra comencé porque me gustaba mucho
escuchar música, y parecía ser un instrumento que de alguna manera siempre estaba presente, sobre todo en el rock. Con la guitarra clásica mi primera inspiración
fue Alirio DIAZ, tocando música de BACH. Creo que siempre soñé con tocar mi propia música, tener grupos, etc., y sobre todo grabar un disco.
ATC- Como profesional, ¿De dónde nacen tus inspiraciones musicales?
Raimundo- A veces las composiciones nacen por generación espontánea en mi cabeza, como melodías o formas aisladas que luego comienzo a plasmar en la
guitarra y al final como temas más complejos para grupo o varios instrumentos. Seguramente mis experiencias personales y mis estados de ánimo influyen en ese
proceso, aún no sé cómo. A veces de sólo improvisar con una guitarra puede salir parte de una canción.
ATC- ¿Y hacia dónde llevas tus composiciones? ¿Cuál es tu responsabilidad social en lo que interpretas?
Raimundo- Soy un compositor que hace un énfasis primordial en la música, como una forma de arte y como un lenguage en sí mismo, que es capaz de transmitir
emociones y mensajes. En las ocasiones en que mi música incluye un elemento lírico, éste se enmarca dentro de un concepto más amplio, asociado a la obra como
un todo. El objetivo primordial que me planteo al crear y planificar una producción musical es la obra en sí misma, que aunque pueda llegar a trascender a un
ámbito social o cultural, no ha sido creada con esa finalidad. No he pensado nunca en la responsabilidad social de mi música, creo que nunca me he fijado un
compromiso de esa naturaleza a la hora de componer o tocar. Yo creo que los artistas son ciudadanos como cualquiera que forman parte de una sociedad, sufren
las mismas calamidades que todo el mundo, y por ello tienen todo el derecho de expresarse a través de su obra. Aunque los artistas tienen los mismos deberes que
conlleva el ser parte de una sociedad, no creo que el arte como tal deba tener un propósito; pero, si lo tiene, tampoco deben haber mordazas que le impidan
expresarse.
ATC- Me parece que tras haber grabado un disco de estudio, has tenido mucha participación en festivales y conciertos. ¿Cuándo llegará tu segunda producción?
Raimundo- He grabado dos discos en estudio, "Dreams" (2000) y "The Dreams Concerto" (2002). Estoy actualmente grabando mi tercera producción en
estudio, que talvés salga para el año que viene. He producido dos álbumes en vivo como bootlegs oficiales, a través de mi página web www.RaimundoRodulfo.com, donde
recojo algunas presentaciones en vivo con diferentes formaciones de mi banda, como BajaProg 2002 en México, los festivales ProgJazz 2001 y 2002 en
Venezuela y un concierto de The FLOWER KINGS en Caracas donde tocamos en el 2000.
ATC- Me hubiera gustado mucho conocerte en el BajaProg. ¿Cómo te fue? ¿Qué te llevaste de México?
Raimundo- Fue una gran experiencia, me llevé el aprecio y el calor del público de Mexicali para el que tocamos, y los mejores recuerdos de la hospitalidad de los
organizadores, la amabilidad de los habitantes de la ciudad con quienes compartimos, los otros músicos y melómanos del festival, y un sinfín de memorias y
emociones de esos días llenos de música y alegría. La pasamos muy bien!
ATC- Parece que la participación de América Latina en la escena del rock progresivo, es un tanto limitada. Sin embargo es gracias a artistas como tu que cada
vez suena más fuerte. Específicamente, ¿cómo ves la participación de Venezuela en este género musical?
Raimundo- En los `70s bandas como La OFRENDA de Vytas BRENNER, TÉMPANO, ADITUS, ESTRUCTURA y FICCIÓN fueron pioneros del
género en Venezuela. De todos ellos, TÉMPANO ha tenido la trayectoria más larga, siendo hoy en día la agrupación más importante de ese género en Venezuela,
y una de las más importantes en la escena latinoamericana y mundial. Su último disco "La Agonía y el Extasis" es una obra maestra que está dando mundialmente
mucho que hablar entre los seguidores del rock progresivo y sinfónico. Vytas BRENNER fue pionero en incorporar el folklore venezolano al género, y produjo
una discografía esencial para los coleccionistas de todo el mundo. Hoy en día hay cerca de diez agrupaciones activas en Venezuela haciendo rock progresivo, cada
una en su propio estilo. Varias como KRE, PIG FARM ON THE MOON y RC2 tienen nuevos discos este año. Creo que todo esto configura un aporte
importante al género.
ATC- ¿Por qué un artista como tu decide enfrascarse en un género musical tan específico, pudiendo tener mayor probabilidad de fama en algún estilo comercial?
Raimundo- Yo hago música porque lo disfruto, desde una perspectiva artística y aventurera. Y lo disfruto porque me gusta la música que hago, si la hubiera
compuesto otra persona y yo pudiera escucharla como público, estoy seguro que también me gustaría. No toda la música que se hace con fines comerciales es
buena, pero tampoco toda es mala. Sin embargo, no es por lo general la música que me gusta, y por lo tanto no estoy motivado a componer en ese rumbo. Otra
razón importante es que yo no vivo de la música, y no compongo pensando en cuántos discos voy a vender o cuán conocido voy a ser por eso.
En cuanto a géneros, no creo que hasta ahora me haya enfrascado en alguno en específico. Aunque mi música sea catalogada como rock progresivo, rock
sinfónico, jazz fusión, folk, etc., el día de mañana quizás no se parezca a nada de eso. Sin embargo, yo estoy contento con todas esas etiquetas porque son
géneros muy abiertos y que aman la libertad, la improvisación y la experimentación.
ATC- Debo decir que tu música me gustó mucho. Más aún porque defines una tendencia con raíces propias. En general, ¿cuál es tu definición de rock progresivo?
Raimundo- Creo que un género con el que definen a grupos tan distintos como KING CRIMSON, YES, JETHRO TULL, ELP, VDGG y otros cientos de
grupos y artistas tan diferentes entre sí, es un género imposible de definir. Creo que en general, es una música libre y arriesgada, con suficiente espacio para la
improvisación y la fusión de elementos de otros estilos.
ATC- Te agradezco el tiempo para Manticornio. ¿Hay algo con lo que quieras terminar esta charla?
Raimundo- Sólo agradecerte por esta oportunidad de comunicarme con tus lectores, y en general con el público que al igual que nosotros comparte el amor por
la música. Agradezco en especial al público progresivo mejicano que me recibió con tanto cariño en BajaProg, y a todos los que se han interesado en mi música y
me han dado su apoyo. Mis mejores deseos para todos.
© 07/2003 Alfredo TAPIA para www.MANTICORNIO.com
05/19/2003.
Planeta Rock, Argentina.
http://planeta-rock.com.ar/
Entrevista a Raimundo Rodulfo:
El multi-instrumentalista venezolano Raimundo Rodulfo no solo nos deleitó con su música en "The Dreams Concerto", sino que además nos prestó
un rato de su tiempo para contarnos sus ideas y pensamientos sobre su música. Que la disfruten!!!.
Cómo te sientes musicalmente Raimundo a dos años de tu primer álbum, y ya con tres disco editados bajo tu nombre?
Me siento apenas en el comienzo, como un niño pequeño que descubrió que puede hablar. Estoy en un proceso de aprendizaje y experimentación, descubriendo
mi propia capacidad creativa y tratando de desarrollar un lenguaje propio. Estoy contento por el trabajo realizado, y con muchas ideas en proyecto y ganas de
continuar componiendo y tocando mi música.
Qué diferencias encuentras entre "Sueños" y "The Dreams Concerto" del año pasado? Cuál es el concepto de álbum utilizado en éste último?
Son dos obras diferentes, tanto en concepto como en composición y producción. "Sueños" es una obra musical totalmente instrumental, complementada con un
elemento literario y elementos plásticos y audiovisuales, en un "enhanced CD". Hay una historia detrás del concepto artístico integral. Instrumentalmente es
medianamente diverso y complejo, 8 músicos invitados formando un ensamble de rock ampliado con instrumentos acústicos. La música está dividida en 6 temas y
una suite, cada uno con su propia personalidad.
"The Dreams Concerto" es una obra musical orgánica, es un Concierto para Guitarra, Grupo y Orquesta de Cámara en tres movimientos. Instrumentalmente es
mucho más rico y complejo, también en el ámbito de la composición y la producción, e incluye numerosos segmentos vocales y líricos. Es también una obra más
extensa y más densa. Es un proyecto más ambicioso, porque en él pretendo mezclar dentro de un concepto tradicional, como es el Concierto para Guitarra, estilos
musicales muy diversos como el rock, la música clásica de los periodos Renacentista y Barroco, el jazz y la fusión, el blues, la música folklórica venezolana y
afro-venezolana, e incluso elementos electrónicos y experimentales, como por ejemplo un modelo matemático aplicado a la música. Jugando con 6 ensambles
musicales distintos, de hasta 20 instrumentos, trato de recrear en las diversas partes de la obra distintas visiones del mismo concepto, apelando a todos los
elementos musicales que tengo a la mano, en lo cual he sido poco ortodoxo al no haber aplicado ningún criterio preconcebido de qué está bien o qué está mal,
salvo mi juicio particular a la hora de componer y tocar. Respecto a "Sueños", "TDC" es a mi juicio un paso adelante para mí como artista.
Sobre el final agradeces a reconocidos personajes de variadas especialidades como la música, el arte y la historia. Esta diversidad es la misma que
utilizas a la hora componer y optar por diferentes estilos?
Creo que sí. Mi gusto ecléctico y heterogéneo en la música y el arte en general me impide ser discriminativo o tradicionalista a la hora de componer. Mis otros
intereses en el área científica y tecnológica me motivan también a investigar y experimentar con la inserción de otros elementos no necesariamente musicales dentro
de mi obra. Como comentaba en la pregunta anterior, no tengo ningún criterio formado, de tipo estilístico, académico, etc. de qué es correcto y qué no, actúo con
total libertad y mente abierta a la hora de trabajar en mi obra, sin miedo a traspasar alguna línea entre lo que se considera apropiado o no. Creo que tengo una
gran confusión en mi mente donde al final todos los géneros musicales terminan siendo una misma cosa, y creo que igual me sucede con todas las ideas creativas
dentro y fuera del arte. Trabajar con la colaboración de un gran artista plástico como Peter Rodulfo me motiva también a explorar otras dimensiones en el proceso
creativo.
Se nota que eres amante de la música clásica, especialmente de la Barroca, del jazz, del folk, y por sobre todo del progresivo. Pero cuál es el que
mas te satisface hacer?
Lo que más disfruto es componer música que al escucharla, me satisfaga también como oyente. Tratar de imaginar que es la obra de otro músico, y descubrir si me
parece interesante y emocionante, olvidándome de las etiquetas, y sin expectativas de cualquier índole. Sin embargo, no niego que a veces de manera intencional
trato de visualizar un tema o un segmento en función de un estilo en particular, como "vamos a hacer que esta parte suene un poco más jazzy", o "más heavy", o
"veamos que pasa si cambiamos el tempo a 7/8" y cosas por el estilo, es bastante divertido experimentar con la música.
Siempre eres de grabar, ya que tu música lo requiere, con mas de quince músicos en estudio. Cuando tienes que tocar en vivo, como en el BajaProg
de 2002, también reclutas a todos estos músicos, o son menos en escena?
Ojalá pudiera contar con todos ellos a la vez para tocar en concierto, pero es imposible. Todos son músicos profesionales muy ocupados, la mayoría con otros
trabajos dentro y fuera de la música. He sido afortunado de contar con la colaboración de grandes músicos de mi país como Andrés Briceño, Pedro Castillo,
Pablo Gil, Carlos Orozco y una larga lista de más de 20 músicos extraordinarios que han sido muy generosos en ceder parte de su valioso tiempo en participar en
mis discos y conciertos. En BajaProg toqué con un ensamble de 8 músicos (batería, percusión, bajo, teclados, flauta, flugelhorn, violín, voz y guitarras). Lo más
que he logrado reunir en vivo es un ensamble de 11 músicos, en el concierto ProgJazz 2002, los mismos que en BajaProg más arpa, maracas y contrabajo.
A pesar de contar con muchos músicos en tus grabaciones, eres un multi-instrumentalista ya que tocas todo tipo de guitarras, percusión, mandolín,
bajo, etc. Eres habitualmente de escuchar músicos de estas características como Mike Oldfield?
Como instrumentista me enfoco particularmente en las guitarras, acústicas y eléctricas. Sólo interpreto el bajo y la percusión en algunos de los temas cuando grabo
mis discos, por razones de tiempo y facilidad, ya que he contado con la colaboración de verdaderos bajistas y percusionistas, que a diferencia de mí, sí se han
formado en la ejecución de esos instrumentos. En mis discos participan hasta 15 músicos distintos, no me llama la atención hacer un disco del tipo
"hombre-orquesta", ya que disfruto más compartir el proceso con otros músicos. Mis discos favoritos ejecutados por un solo músico son "Olias of Sunhillow" de
Jon Anderson y "Tubular Bells" de Mike Oldfield, son obras maestras. Aunque es algo radicalmente distinto, también me sorprende la manera en que Robert Fripp
crea en tiempo real densas atmósferas musicales a través de sus "Soundscapes".
Otro de tus agradecimientos, está dirigido, entre tantos otros, hacia The Beatles y a Jon Lord de Deep Purple. Sin embrago, ambos no hacen
directamente la misma música que la tuya.
Yo no imagino la música popular en la actualidad sin el aporte fundamental de los Beatles. Tampoco imagino que sería de la música en general si no hubiera nacido
JS Bach. Y posiblemente si Jon Lord no hubiera creado un concierto para grupo y orquesta en 1969, o la Gemini Suite, otros músicos de rock no se hubieran
atrevido a hacerlo posteriormente. Hay personas que nacen con el talento y la perseverancia necesaria para cambiar en mayor o menor medida el curso de la
historia, yo creo que aquellos que nos hemos beneficiado de esos cambios estamos en deuda con ellos por siempre.
Actualmente estás trabajando en un nuevo álbum o estas emprendiendo una nueva gira?
El año pasado compuse la música de mi tercer álbum en estudio, que se llamará "Libertad". Lo grabé totalmente en una forma simplificada, sólo con guitarras y una
sección rítmica temporal, y ahora estoy en el lento y arduo proceso de realización de arreglos para otros instrumentos, y ya he grabado una que otra pista de
guitarra. He invitado para este disco a varios de los músicos que participaron en The Dreams Concerto, y a otros nuevos. Algunos de ellos ya están conociendo y
trabajando en ciertos temas. A excepción de una suite de más de 30 min. de duración, el resto de los 7 temas del disco se salen un poco del formato conceptual y
épico de mis otras dos producciones. Este disco quizás llegue a ser un punto de equilibrio entre los dos primeros, con algunos arreglos orquestales como en el
Concerto, y algunos temas, varios de ellos cantados, en el estilo más relajado de "Sueños", y uno que otro tema radicalmente distinto de lo que he hecho hasta
ahora. Creo que ya para el año que viene empezarán a grabar sus partes los otros músicos, y posiblemente pueda terminar la producción en el 2005, todo
dependiendo de las ocupaciones de todos los músicos involucrados en el proyecto, y de los siempre cambiantes e impredecibles sucesos que nos afectan a todos.
Desde mi sitio en Internet www.RaimundoRodulfo.com planeo continuar colocando en un futuro próximo material de mis conciertos, a manera de bootlegs.
Eres un músico que recibe críticas muy favorables de países como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Canadá, etc. Cómo reciben los críticos a tu música
en Venezuela?
Algunos medios especializados han reseñado muy positivamente mi música en Venezuela, aunque para ser sincero ha sido muy difícil e infructuoso lograr que los
medios de comunicación nacionales se interesen en mi trabajo musical, con muy contadas excepciones. Creo que por eso mi música no es muy conocida en
Venezuela, y además porque no es el tipo de música que se escucha normalmente por la radio y la TV. Lamentablemente mi país ha sido afectado por una terrible
crisis en todos los ámbitos, especialmente en lo económico, político y social, y el lanzamiento de mis discos ha coincidido con el recrudecimiento de todos esos
problemas. Ha quedado muy poco espacio para el arte en el país, y es absolutamente comprensible, cuando en Venezuela se ha instaurado la violencia y la
brutalidad de un régimen dictatorial anacrónico empeñado en destruir todo lo bueno que habíamos logrado como nación durante décadas de democracia. Tengo la
esperanza de que pronto vendrán tiempos mejores en los que retornarán la paz, la libertad y la alegría a Venezuela, y nuevamente se abrirán los espacios en el
público y en los medios para todos los artistas.
Finalmente te pido que nos dejes un mensaje, y que nos asegures que el pueblo argentino algún día podrá disfrutar de tu excelente música en vivo.
Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de compartir mi música y mis ideas con mis amigos de Argentina, a quienes espero muy pronto poder visitar y
conocer en persona. Nada me gustaría más que tener la oportunidad de ir a tocar con mi banda para allá, espero de verdad que pronto se den las condiciones
necesarias para que esto ocurra, porque el entusiasmo y el anhelo ya existen. Reciban por ahora mi aprecio y mis mejores deseos para todos.
Gracias Raimundo Rodulfo por estar en Planeta Rock
Por Alexis L. Berman
04/28/2003.
Nucleus, Argentina.
www.nucleusprog.com.ar/r-raimundo_rodulfo.htm
RAIMUNDO RODULFO
"El hacedor de sueños"
By Sergio Vilar
¿Quién es Raimundo Rodulfo?
En buena medida mi música refleja lo que soy como artista y como persona, aunque sea sólo una de varias facetas de mi vida. En ese ámbito artístico, soy un
músico y compositor venezolano. Como instrumentista, me identifico principalmente como guitarrista.
¿Cómo te iniciaste en esto de la música?
Tenia como 7 u 8 años cuando me inicié en la música, a esa edad estudié por poco tiempo en un conservatorio. El instrumento con el que comencé fue el violín,
con el cual no llegué a identificarme mucho, y terminé perdiendo el interés. Poco después, cuando tenía 12 años, mi madre me regaló una guitarra acústica, y
comencé a aprender por mi cuenta. Algunos amigos que ya tocaban guitarra me daban consejos, y así fui poco a poco aprendiendo, principalmente de oído, y
tratando de imitar la música que escuchaba, entre otras cosas discos de guitarra clásica, y de los grupos de rock que mis amigos y primos mayores escuchaban.
¿Cuáles han sido tus influencias cómo instrumentista, dentro y fuera del rock progresivo?
Creo que mayoritariamente mis primeras influencias provenían de la música clásica, de la música de los grandes compositores. Yo escuchaba mucho los discos de
guitarra clásica de Alirio Diaz tocando obras de Bach y valses venezolanos, y eso me fascinó e influenció a temprana edad. También grupos de rock de muy
diversos géneros, como The Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Supertramp, Yes, Black Sabbath, Judas Priest, Van Halen y muchas otras bandas de rock
de diversos estilos que comencé a escuchar desde fines de la década de los 70's. Esos son mis recuerdos más tempranos como oyente, que obviamente me
influenciaron como instrumentista. Posteriormente, mi rango se amplió tremendamente, cuando comencé a escuchar jazz y música académica venezolana, y conocí
mejor a través de los años la música de las bandas que han hecho historia en el rock progresivo y sinfónico. Soy admirador de muchos grandes guitarristas, de
nombrarte algunos de los favoritos, no podrían faltar Di Meola, McLaughlin, Howe, Fripp, Clapton, Blackmore, Knofler, Santana, Satriani, Holdsworth, Benson y
un larguísimo etc. Todos son grandes intérpretes porque tienen originalidad, técnica y sentimiento. Esas son cualidades que deben influir positivamente en uno como
guitarrista, y motivar a trabajar bastante con el instrumento y a desarrollar un estilo propio.
Tu debut discográfico fue a través de Dreams, ¿qué recuerdos tenés acerca de esa obra?
Recuerdo los años previos a la producción del disco, así como los meses de su realización, como una lucha intensa por sortear obstáculos y dificultades para
poder llevarlo a cabo. Fue un trabajo muy duro para mí, porque tuve que construir un estudio de grabación, reunir un grupo de músicos que sintieran identificación
con mi música y con el proyecto, y después encargarme de todo el proceso de grabación y producción, sin el apoyo financiero de una disquera. Todo eso debía
hacerlo en mi tiempo libre, después del trabajo, por lo que en buena medida fue un proceso lleno de esfuerzo y sacrificios. Por otro lado, también recuerdo
innumerables momentos de satisfacción y alegría por realizar algo en lo que creía profundamente y que significaba un sueño hecho realidad, después de tantos años
de trabajo individual en la música. Siento que tanto esfuerzo y dedicación valió la pena con creces.
¿Qué nos podés contar del titulo del disco y de las canciones?
Yo concebí "Dreams" más que como un CD de música, como un concepto artístico integral . Posee un elemento musical, en 7 temas instrumentales que compuse
para guitarra y grupo; un elemento literario, consistente en un cuento de ciencia-ficción homónimo que escribí en directa relación con la música; un elemento
plástico, en 4 obras del artista británico Peter Rodulfo y 8 obras de la artista venezolana Anabella Delgado; un elemento audiovisual, en dos videos producidos por
Wilman Sirit; y un elemento técnico, plasmado en una sección multimedia de datos donde integré todos estos elementos, y proporcioné el enlace hacia la página del
proyecto en Internet.
El título del disco responde al carácter onírico de la obra, apreciable en el cuento y las pinturas, y también a lo que representó su producción para mí en lo
personal.
¿El resultado final fue el esperado por vos?
Si, en el momento en que produje el disco me sentí muy satisfecho. Lo bueno y lo malo que hay en esta producción, es producto de mis criterios como músico y
como productor. Como tuve el control de todas las etapas del proceso, desde la fase creativa hasta la de producción, soy enteramente responsable por todos los
aciertos o desaciertos del producto final. Con el paso del tiempo, cuando vuelvo a escuchar el disco, suelo ser más autocrítico y a veces quisiera tener la
oportunidad de rehacer algunas de las cosas que hice en ese momento de una manera distinta. Apartando esos inútiles ejercicios de perfeccionismo, estoy muy
orgulloso de este trabajo, y siempre tendrá un valor sentimental para mí.
¿Cómo llegó a concretarse el disco The Dreams Concerto?
Al igual que "Dreams", con mucha dedicación y trabajo. Aunque parte del camino ya estaba andado y había una plataforma construida para el primer disco, esta
obra era mucho más ambiciosa a nivel artístico y de producción. Era una obra musical para guitarra, grupo y orquesta de cámara, casi 80 min. de duración, más de
20 instrumentos musicales distintos, 15 músicos, más de 40 canales de grabación, un libro de 40 páginas... Fueron más de 6 meses intensos de grabación y unos 4
más de producción. Era como "Dreams" multiplicado por 5. La participación y el esfuerzo de cada uno de los artistas involucrados en este proyecto fue un apoyo
fundamental para lograr su concreción, así como el apoyo de mis amigos y mis seres queridos que creyeron al igual que yo en ese proyecto.
Una de las caracteristicas más notables en tus discos es la gran cantidad de invitados que han participado en calidad de invitados, ¿Cómo
conseguiste reunir a todas esas figuras? ¿Qué le aportaron a tus trabajos cada uno de ellos?
He tenido la suerte de contar con buenos amigos, que al mismo tiempo son músicos muy talentosos, y me han apoyado en la grabación y ejecución de mi música.
Cada uno ha aportado su técnica y talento como ejecutantes, agregando color e inventiva a través de su interpretación y de su propia visión de cada segmento
musical. Todos han atendido de manera muy generosa y entusiasta mi convocatoria. En "The Dreams Concerto", pude reunir un conjunto de 15 músicos, entre los
que se cuentan varios invitados especiales. Está Andrés Briceño, un baterista reconocido a nivel latinoamericano, quien aportó su increíble técnica y genialidad
como ejecutante, agregando elementos de percusión afro-venezolana adaptados a la batería, producto de su investigación musical de muchos años. Andrés y su
hija Linda, ambos también intérpretes de la trompeta, contribuyeron con el flugelhorn en varias secciones de la obra. También Carlos Orozco, un arpista folklórico
venezolano que ha revolucionado la ejecución del instrumento con su técnica y maestría. Y el flautista Manuel Rojas, quien integra con Carlos Orozco el ensamble
Manoroz, una agrupación revolucionaria en la música académica venezolana. Está Pedro Castillo, vocalista/guitarrista de Témpano, un excelente músico y
cantautor venezolano, quien contribuyó en las voces junto a Beatriz Rivas, una cantante con una extraordinaria voz. Está mi primo el saxofonista Pablo Gil, un
ejecutante de jazz de clase mundial, que ha acompañado a grandes músicos del género en Europa y EE.UU.
Y junto a ellos, tanto en ambos discos como en presentaciones en concierto, han participado músicos brillantes como el virtuoso violinista César Romano, el
tecladista Lermit Martínez, los percusionistas Alejandro Socorro y Alfredo Suárez, los maraquistas Euro Olivero y Caryasenri Orozco (un verdadero prodigio de
sólo 12 años de edad), el baterista Jesús Pérez, el flautista Frank Alburjas, el bajista/contrabajista Carlos Rodríguez, el bajista Ricardo Furiati, el violista Efraín
Ramírez, el vocalista César Hernández, el saxofonista Edgar Rodríguez, y un largo etc. de colaboradores en diversos ámbitos, que no podré nombrar en su
totalidad.
En la parte plástica, he tenido también el privilegio de contar con la colaboración de un gran artista británico, el pintor Peter Rodulfo, quien ha realizado numerosas
pinturas para mis discos. Como hecho curioso, Peter y yo nos conocimos por casualidad en la Internet, mientras él buscaba información sobre sus antepasados en
Latinoamérica. Peter le ha aportado una nueva dimensión a mis discos, al interpretar de una forma magistral el concepto de la obra musical, y plasmarlo en sus
pinturas con la fantástica imaginación y maestría que lo caracterizan como pintor.
¿Cómo llevas tu música al escenario? Me imagino que no debe ser nada sencillo...
Efectivamente es difícil, sobre todo al momento de montar una obra como "The Dreams Concerto", tan compleja instrumental y estructuralmente. Al momento de
adaptarla a un grupo de 8 músicos, hay que realizar numerosos arreglos para poder ejecutarla en vivo, aún cuando varios de los músicos nos las arreglemos para
ejecutar más de un instrumento en el escenario. Ejecutar mi música en vivo ha sido un trabajo grupal, en el que cada músico de la banda ha tenido una gran cuota
de aporte y participación.
¿Qué nos podés contar acerca de To LIVE a Dream - Official Bootleg? ¿Por qué decidiste presentarlo de esa forma?
Tocar en vivo los temas de mis dos discos me ha brindado la oportunidad de realizar arreglos distintos de las composiciones originales, permitiendo la inclusión de
nuevos instrumentos, nuevos solos, variaciones en las estructuras originales, invitados especiales, y mucha improvisación. Por eso, las grabaciones que he
acumulado estos últimos años de varias presentaciones en vivo, con diferentes formaciones grupales, representan un documento musical muy importante para mí. A
pesar que no tienen una gran calidad de grabación y mezcla, pués son tomadas casi siempre directamente de la consola de sonido, contienen momentos musicales
interesantes que quería presentar a la audiencia de mi música de alguna manera. Por otra parte, yo ya no vivo en Venezuela, y gran parte de esas experiencias
musicales con esos músicos difícilmente se repetirán en un futuro próximo. Por no considerar estas grabaciones en vivo con suficiente calidad de sonido para
producirlas como un CD comercial, decidí editarlo como un bootleg. Se me ocurrió entonces presentarlo como un álbum virtual en mi sitio de Internet, y limitar su
descarga a los que tuvieran mis dos producciones en estudio, de manera de restringir su descarga gratuita de alguna manera, y agregar algún tipo de elemento
promocional a mis primeros discos. Yo creo que el futuro de la comercialización y la producción de la música está en Internet y en los servicios por cable, el
mercado del disco compacto de audio cada vez se hace más reducido y menos rentable, y pronto será además obsoleto.
¿Pensás editarlo en algún momento en formato de CD?
He recibido un par de propuestas desde que coloqué el álbum en Internet. No creo que el sonido pueda llegar a mejorarse mucho más, pero quizás más adelante
cambie de opinión.
¿Preferís el estudio o los shows en vivo?
Los shows en vivo, es una experiencia que disfruto mucho más que grabar. La interacción con otros músicos en el escenario, y con el público, es irremplazable.
¿Cuáles son tus bandas preferidas actualmente?
Escucho todo tipo de música, siempre que me parezca interesante y bien ejecutada. Escucho mucho jazz, bien sea tradicional, fusion o latino; también blues y
música clásica, de todos los períodos, al igual que rock en casi todas sus formas, principalmente los grupos clásicos de los '60 y '70. Estoy últimamente
conociendo mejor la obra de algunos clásicos modernos y contemporáneos. Me gusta mucho la música folklórica de Venezuela y de todas partes del mundo,
ejecutada por músicos de calidad, con arreglos contemporáneos, como lo hace Huascar Barradas, Manoroz o Ensamble Gurrufio, por nombrar algunos. Disfruto
mucho la fusión de géneros y estilos que en la actualidad realizan músicos como Bela Fleck, Sting, Scott Henderson, Pat Metheny y Chic Corea, por nombrar
algunos. También los trabajos oscuros y experimentales, que desafían al oyente a descubrir nuevos lenguajes. Eventualmente, la música de bandas clásicas de hard
rock y heavy metal como Judas Priest y Black Sabbath. También sigo disfrutando con la misma devoción de mis discos "clásicos" favoritos de The Beatles,
Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, PFM, Frank Zappa, Pink Floyd, Peter Frampton, Focus, King Crimson, Yes, Genesis, Jethro Tull, Rush, etc...
Para terminar, Raimundo, ¿cuáles considerás que son tus logros más importantes como artista hasta la fecha?
Componer y ejecutar mi propia música, sin concesiones comerciales, dejándome llevar sólo por la imaginación y el corazón. Hacer realidad mis sueños de producir
mi obra como músico independiente en Latinoamérica, sorteando muchos obstáculos. Reunir en mi obra a un grupo de excelentes músicos de mi país.
Gracias por tu tiempo. ¿Quieres agregar algo más?
Mi agradecimiento por brindarme esta oportunidad de compartir contigo y con tus lectores mis ideas y experiencias musicales. Un saludo y mis mejores deseos
para todos.
Sergio Vilar
03/20/2002
Rock Total Magazine - Venezuela
Raimundo Rodulfo Triunfa en Mexico
El pasado jueves 07 de Marzo, la agrupación de Raimundo Rodulfo se convierte en la segunda banda venezolana en hacer historia para nuestro
país, participando en el prestigioso festival de rock progresivo "Baja Prog", que se realiza en México, una hazaña que en el universo del metal
equivaldría a una participación en el Ozzfest, el Dynamo o en el Wacken Open Air Festival. Pero este no sólo es un hecho importante para el rock
hecho en Venezuela debido a la presencia, también lo es debido a la calidad de la actuación, ya que la banda de Raimundo Rodulfo según la opinión
del público, quedaría como una de las mejores de todo el festival y nuestros músicos obtendrían además grandes elogios por parte del público y de
los músicos de otras agrupaciones participantes.
El Martes 14 de Marzo como a las 02:00 PM, Raimundo Rodulfo me llama por teléfono para decirme que esta de paso por Caracas directo desde
el Festival Baja Prog, antes de irse a su ciudad Barquisimeto, para conversar sobre su presentación en mencionado festival y para hablar sobre su
recién estrenado segundo álbum "The Dreams Concerto". Nos citamos para la entrevista en un conocido centro comercial caraqueño, donde se nos
uniría el celebre y reconocido baterista Andrés Briceño, quien se encuentra fascinado con su incursión dentro del Rock Progresivo como parte de la
banda de Raimundo.
Rock Total: ¿Cómo les fue en su presentación del Baja Prog? ¿Cuál fue la opinión tanto del público como de los medios y otras agrupaciones sobre su música?
¿Creen que tuvieron buena aceptación?
Raimundo Rodulfo: Nuestra actuación fue muy positiva, el público fue receptivo ya que algunos conocían las canciones de mi primer disco, muchas personas se
me acercaron para manifestarme que lo tenían.
RT: Estamos hablando de público internacional, personas de otros países que tenían tu disco y se sabían tus canciones, eso dice mucho de la aceptación de tu
música.
RR: Si, conocían mi primer disco y además de eso gustamos mucho porque llevamos una idea distinta a la de otras bandas europeas y norteamericanas, es algo
diferente porque mi música tiene marcada nuestra esencia venezolana. Muchas de las bandas participantes se nos acercaron para felicitarnos por nuestra
presentación y por nuestro segundo disco el cual estrenamos en el festival, uno de los músicos que nos felicitó fue el sueco Par Lindh de la banda que lleva su
nombre.
Andrés Briceño: Nosotros gustamos tanto porque colocamos un sello de identidad nacional, llevamos nuestra música que representó algo diferente a través del
rock progresivo.
RT: La forma en que ustedes hacen el rock progresivo es la forma como debería hacerse en nuestro país, marcando nuestra identidad, utilizando nuestro legado
músical y no sólo limitándonos a seguir patrones extranjeros. Aquí hay bandas de mucho talento, pero se limitan a seguir escuelas foráneas y el rock progresivo es
un género tan versátil que deberían de aprovecharlo para utilizar nuestras riquezas musicales.
AB: Sí, lamentablemente muchas bandas se limitan a copiar a otras pero nos olvidamos de lo que hay aquí.
RR: Los elementos latinoamericanos en mi música y en el solo de Andrés gustaron mucho, y también llamó mucho la atención la complejidad de nuestro ensamble,
mi banda es prácticamente una orquesta de cámara, éramos la banda más numerosa.
AB: También una de las pocas bandas que llevó un percusionista, eso llamo mucho la atención y es que nosotros llevamos algo diferente, fuimos la única banda
con propuesta diferente en cuanto a estilo por lo de nuestras influencias de la música venezolana.
RT: ¿Cuáles fueron las piezas que tocaron ese día?
RR: Tocamos material de ambos discos en el siguiente orden:
1. Extracto de la suite para guitarra y orquesta (álbum The Dreams Concerto).
2. Brainstorm (álbum Dreams)
3. Amistad (álbum Dreams)
4. New Horizons (álbum Dreams)
5. Hard Times (álbum Dreams)
6. El concierto de los sueños, primer movimiento: Dreams Suite (álbum The Dreams Concerto)
7. El concierto de los sueños, primer movimiento: Coda (álbum The Dreams Concerto)
8. Laberinto (álbum Dreams)
RR: Otra cosa que llamó la atención fue nuestro buen humor, bromeábamos mucho entre nosotros y las personas se nos acercaban para preguntar "de que tanto
se ríen ustedes los venezolanos".
AB: Rompimos con el divismo y la seriedad de otros músicos y eso llama la atención. "¡Sí son alegres los venezolanos!" era un comentario que escuchábamos
mucho.
RR: Los organizadores del festival nos felicitaron debido a nuestra sencillez y porque les facilitamos el trabajo, les gustó nuestra humildad en cuanto a
comportamiento y en el ámbito de exigencias técnicas, también agradecieron nuestra cooperación. Ese a mi juicio es el mejor elogio que recibimos.
RT: ¿Qué otras bandas se presentaron ese día y cuales fueron las bandas que más destacaron de todo el festival?
RR: Aparte de nosotros se presentaron Visible Wind de Canadá y The Watch de Italia, que es una banda que realiza versiones de Genesis con Peter Gabriel. A
nosotros nos correspondió tocar de primero ese día. En mi opinión la mejor banda del festival fueron los italianos DFA, para mí esta banda va a hacer historia,
tenían un nivel más allá de lo común. El comentario general del público asistente, según lo que pudimos conocer es que DFA y la banda de Raimundo Rodulfo
fueron unas de las presentaciones más comentadas de todo el festival. Hay que reconocer, en mi opinión, que el nivel general de las bandas participantes en este
festival fue muy alto, las bandas chilenas e italianas presentaron a mi juicio propuestas muy interesantes y de un elevado nivel técnico.
RT: En ese festival participaron bandas de renombre y prestigio mundial y el hecho de que el público comente que ustedes fueron una de las mejores es un gran
logro, tanto para ustedes como para nuestro país, esto es un hecho histórico que los venezolanos tienen que conocer.
AB: En verdad ese fue el comentario del público, DFA por el nivel musical, yo estoy muy sorprendido de esa banda y nosotros por el hecho de llevar una
propuesta diferente.
RT: Me gustaría ahora hacerte unas preguntas específicas a ti Andrés, sabemos en Venezuela la clase de baterista que eres, eres muy conocido sobre todo en el
mundo del jazz y ahora estas tocando progresivo ¿Cómo se siente Andrés Briceño con la banda? ¿Qué opinas de tu trabajo con la banda? ¿Piensas seguir
tocando con Raimundo Rodulfo?
AB: Me siento muy bien con la banda, tanto por el hecho de la calidad humada de sus integrantes, donde me he ganado su amistad, como por el hecho de que sé
que era un buen trabajo y un costó un gran esfuerzo para realizarlo, este es el proyecto más difícil en que he hecho en mi vida, para mí fue un reto tocar en esta
banda y participar en la grabación del segundo disco. También está el agregado de hacer algo diferente, hacer rock progresivo, el público viene de verme tocando
jazz y ahora me están viendo hacer progresivo, gané un público nuevo y voy a seguir ganando público, me abría hacia un público diferente para hacer algo distinto.
En cuanto a mis planes con la banda yo pienso seguir con ellos, para mí será un gran placer.
RR: Cabe destacar que al público le gustó mucho la actuación de Andrés, de hecho hubo un día en que unos bateristas mejicanos se lo llevaron a un estudio para
que les dictara una clínica y les enseñara a tocar ritmos afrovenezolanos. También algunos de los bateristas de las bandas que participaron en el festival se
acercaron al camerino, para preguntarle a Andrés sobre las adaptaciones que él realizó a la técnica de la batería para tocar los ritmos latinos y para preguntarle
sobre la complejidad del material que estaba tocando.
RT: Ya conocemos entonces con mucha alegría de tu éxito internacional, sería bueno ahora saber cuando te podrán ver los venezolanos, por lo que te pregunto
¿cuándo vas a tocar en Venezuela?
RR: Tengo pensado hacer ahora una pequeña gira nacional por diferentes ciudades, las presentaciones más próximas son el "Prog Jazz 2002" que se va a realizar
en Barquisimeto el 17 de Abril de este año, y la presentación en el "Caracas Art Rock Festival" que se efectuará del 24 al 26 de mayo de este año.
RT: Escuche que tenías pensado realizar un álbum en vivo. Cuéntanos al respecto porque suena interesante.
RR: Estamos recopilando material en vivo de varias presentaciones para hacer un álbum pero eso será para más adelante, apenas tengo dos discos de estudio y
hacer un álbum en vivo en estos momentos pienso que sería algo prematuro, quizá lo haga para cuando saque un tercer disco. Mi próximo álbum es un trabajo de
guitarra solista, mayórmente acústico, titulado "Acoustic Plus", contiene temas que he compuesto a través de varios años. Creo que lo produciré a finales de este
año.
RT: Les deseo todo el éxito del mundo y en verdad los felicito por dejar bien en alto nuestro nombre en tan importante festival, les seguiré los pasos y pronto
espero verlos una vez más en los escenarios venezolanos.
Roberto Palmitesta
01/22/2002
EscenaRock - http://www.escenarock.com - Venezuela
Entrevista con Raimundo Rodulfo sobre su próximo disco.
Crecen las expectativas sobre el próximo disco de Raimundo Rodulfo, uno de los máximos representantes de la movida progresiva en Venezuela y
probablemente de latinoamerica, ya que acaba de ser confirmada su participación en el BajaProg de este año. Veamos sus comentarios sobre lo que
será su próxima producción discográfica.
1. ¿Qué puede esperar el público del próximo álbum de Raimundo Rodulfo?
RR: Un trabajo honesto y personal. Cada persona que lo aprecie con detenimiento se hará su propio juicio. Espero que a la mayoría les parezca interesante.
2. ¿Cómo se va a llamar ese nuevo disco?
RR: The Dreams Concerto.
3. ¿Cómo describe Raimundo Rodulfo su segunda producción y que ingredientes adicionales trae?
RR: Consiste en una sola obra musical llamada The Dreams Concerto (El Concierto de los Sueños). Es un Concierto para Guitarra, Grupo y Orquesta de
Cámara en tres movimientos, de aproximadamente 79 min. de duración. Yo comencé a componer esta obra cuando tenía 15 años, como una suite para guitarra
clásica. Con el paso de los años, esta suite se ramificó y evolucionó hacia la estructura actual de Concierto, una obra contemporánea que abarca una amplia gama
de períodos y géneros musicales, desde el barroco hasta la música electrónica actual, pasando por lo clásico y lo moderno, por el blues, el jazz, el rock y la música
folklórica venezolana. Adicionalmente al trabajo musical, hice un poco de investigación y desarrollo por cuenta propia, abarcando el terreno de la matemática y la
ingeniería, para crear un modelo matemático y de procesamiento digital para el segundo movimiento del concierto. Es algo muy denso y árido, que estará
ampliamente explicado en un libro que acompañará al CD. También existe un intenso componente plástico en esta nueva producción, a cargo del artista británico
Peter Rodulfo, quien creó una colección completa de pinturas para este álbum, incluyendo una versión plástica del modelo matemático. La interpretación artística
que Peter hizo del modelo se contrapone a una representación de fractales geométricos generada por un programa de computadora que desarrollé paralelamente
al análisis matemático.
4. ¿Qué diferencias existen entre tu primera producción y la que estás por estrenar?
RR: Son tan diferentes, que creo es más fácil buscar las semejanzas. Algunos de los músicos de mi primer álbum Dreams participan en el segundo, como es el
caso del tecladista Lermit Martínez, el violinista César Romano y el bajista Carlos Rodríguez, aunque éste último reaparece como contrabajista.
Ambas obras son conceptuales, aunque esta última asocia la música con un componente lírico, más que con una obra literaria como en Dreams, donde existía un
cuento escrito en directa relación con la música. Peter Rodulfo vuelve a realizar un trabajo plástico en íntima relación con la música y el concepto de la obra.
Ambas son producciones independientes. De resto, son en esencia producciones completamente distintas, aunque seguramente los oyentes que conozcan ambos
trabajos encontrarán más elementos en común. Quizás la diferencia musical más notoria es la presencia de voces y el acompañamiento orquestal en el nuevo disco,
respecto a Dreams que era instrumental y menos denso.
5. ¿Puedes darnos algunos detalles de los músicos que te acompañan?
RR: Sacado del booklet del CD:
Raimundo Rodulfo: Classic, acoustic and electric guitar; mandolin, bass (tracks 3, 4 & 6), slide, talking guitar, acoustic and electronic percussion, backing vocals.
Mathematic modelling, DSP design, programming. Composition, orchestration and production.
Andrés Briceño: acoustic and electronic drums, flugelhorn (tracks 5 & 6)
Pablo Gil Rodulfo: saxophones
Pedro Castillo: vocals (track 1)
César Romano: first and seconds violins, viola, electric violin
Lermit Martínez: keyboard, piano, organ, clavier
Alejandro Socorro: acoustic and electronic percussion
Manuel Rojas: flute
Carlos Orozco: harp
Carlos Rodríguez: acoustic bass
Beatriz Rivas: vocals
Ricardo Furiati: bass (track 1), backing vocals (track 6)
César Hernández: backing vocals (track 6)
Linda Briceño: flugelhorn (track 1)
Euro Olivares: maracas
He tenido la suerte de contar en este nuevo disco con la participación de músicos venezolanos excepcionales de reconocimiento internacional, como es el caso del
baterista Andrés Briceño, considerado uno de los mejores y más innovadores del mundo, y quien además interpretó el flugelhorn, junto a su hija Linda, en algunas
secciones de la obra, aparte del sobresaliente trabajo que realizó en la batería. Pedro Castillo, célebre cantautor y locutor, quien además es vocalista-guitarrista de
Témpano, contribuyó en las voces junto a la cantante Beatriz Rivas, quien tiene una voz excepcionalmente hermosa y versátil. Tuve también la suerte de contar con
la participación de mi primo Pablo Gil Rodulfo, un saxofonista, flautista y compositor excepcional, quien estudió y vivió por muchos años en París y Nueva York,
grabando y compartiendo el escenario con músicos de jazz de la talla de Ellington Orchestra y Ron Carter, entre muchos otros. También es digna de resaltar la
participación de Carlos Orozco, uno de los arpistas más innovadores y reconocidos a nivel nacional e internacional, con más de doscientas grabaciones en su
haber, y numerosas presentaciones internacionales acompañando al Ensamble Gurrufío.
6. ¿Qué se siente haber sido seleccionado para representar a Venezuela en el prestigioso BajaProg 2002?
RR: Es un honor, y una gran responsabilidad. Es un reto y una oportunidad muy importante que nos obliga a estar a la altura del compromiso. Esta participación
se gestó gracias a los buenos oficios del Sr. Elliot Levy.
7. ¿Cuales son tus expectativas con el BajaProg?
RR: Que la audiencia y todos los músicos disfrutemos y compartamos positivamente durante nuestra presentación. Con un buen sonido, una buena sala y un
público entusiasta, el resto ya es trabajo nuestro.
8. ¿Cuando podremos ver a Raimundo Rodulfo tocar nuevamente?
RR: Quisiera tener una respuesta a esa pregunta, pero una presentación en vivo depende de tantos factores externos y ajenos a mi control, que no puedo decir
responsablemente cuándo tendré de nuevo la oportunidad . Deseos y planes tenemos muchos, si sólo un 10% de éstos se concretan, pues ocurrirá muy pronto. En
ese caso, trataré de promocionarlo lo mejor que pueda.
Roberto Palmitesta
07/15/2001
La Caja de Música - http://www.escenarock.com - Spain
LCDM: Si tuvieras que describir a alguien desconocido tu propuesta musical, qué elementos te gustaría resaltar en ella? ¿Que perfil de ella
considerarías que podría diferenciarla de la multitud de cosas que se hacen dentro del llamado rock progresivo?
RR: Si he de describir mi trabajo musical en función de géneros, debo decir que es una amalgama de estilos donde está muy presente la influencia de la música que
más me inspira y me ha acompañado durante mi vida. Desde la música académica o clásica, en especial del período barroco, pasando por el jazz, el blues, el rock
and roll y la música académica venezolana, donde están presentes elementos folklóricos muy particulares. Esta Ultima quizás sea el factor que podría añadir algún
toque de originalidad a mi música. Algunos reviews europeos de mi disco destacan la fusión de elementos de la música latinoamericana y del jazz en algunos de los
temas, creo que por eso tengo esa impresión. Sin embargo, ya Vytas Brenner y Aldemaro Romero fusionaron la música académica Venezolana con el rock y el
jazz hace 30 años, así que eso no es algo novedoso. Por lo general, cuando uno se encuentra en la música con algo distinto, experimental o difícil de clasificar,
suele resolver el problema definiéndolo como progresivo o como fusión de tal y cual estilo. Honestamente, no creo que las composiciones de mi primer disco
aporten elementos novedosos a la música; en cambio, mi próximo trabajo contendrá algunas propuestas experimentales con las que pretendo aportar algunas
cosas nuevas. De todos modos, no estoy preocupado por crear algo que me distinga de los demás; por el momento sólo estoy haciendo la música que me gusta.
LCDM: ¿De dónde se nutre tu música?, ¿De dónde viene? ¿Cómo te gustaría que sonara?
RR: Creo que se alimenta un poco de todas mis experiencias acumuladas como oyente y como músico e intérprete. El proceso de composición es esencialmente
intelectual, y es producto de intrincados mecanismos en el cerebro que aún no somos capaces de explicar, al igual que todos los actos creativos. Sin embargo,
cuando estoy muy inspirado en la composición de un tema, no tengo reparos en decir que me ha salido del alma, aunque en el fondo sea producto de un proceso
estrictamente físico. Creo que mi música siempre termina sonando a mi gusto, porque al fin y al cabo es un reflejo de mi mismo, de mis gustos y anhelos. Cuando
otros músicos la interpretan y le añaden su toque personal, experimento además la satisfacción de redescubrirla y presenciar su evolución, desde un concepto o
una idea hasta una verdadera expresión artística. Desde el punto de vista técnico, existen consideraciones de sonido que por lo general terminan siendo un dolor de
cabeza, pero a los que hay que prestarles la mayor atención posible, si se quiere que el trabajo sea apreciado correctamente por la audiencia.
LCDM: En tu música están presentes, entre otros, los siguientes instrumentos: violín, flauta, guitarra, teclados, batería, percusión. ¿Qué te gusta
en esa particular combinación de instrumentos que tiene tu banda en este momento?
RR: Todo. Siempre me ha gustado la música en la que se combinan armoniosamente los timbres y texturas de diversos instrumentos musicales, algunos muy
disímiles entre sí, donde cada uno contribuye a su manera particular en ensamblar el mensaje o la idea general. Esto alcanza su máxima expresión en la música
clásica; cuando escucho una sinfonía de Beethoven o una obra de Tchaikovsky, por nombrar algunos, no dejo de asombrarme con la forma perfecta en que esos
grandes compositores lograban integrar hasta 40 instrumentos a la vez, con arreglos geniales en los que cada uno terminaba jugando un papel único y particular, sin
repetir, distorsionar o sobrecargar el producto final. Eso es algo que se estudia en los conservatorios, pero creo que muchos de ellos nacieron con la habilidad
necesaria para ello. Aunque yo compongo pensando en la guitarra como instrumento solista, nunca he querido que la mía sea catalogada como música de
guitarrista. Muchos guitarristas producen discos de ese tipo, algunos muy buenos, donde casi todos los sonidos son creados por guitarras. Yo no quería producir
un disco más de guitarra, y creo que logré un buen ensamble con la inclusión de otros instrumentos solistas (flauta, violín, y saxofón), complementados por los
teclados, la batería, la viola, el bajo y la percusión. En lo que a guitarras respecta, creo que cada una de las diferentes que utilizo (acústica cuerdas de metal, clásica
cuerdas de nylon, eléctrica, mandolina) tiene un sonido y una técnica particular, que las hace instrumentos distintos una de la otra.
LCDM: ¿Con qué otros instrumentos te gustaría contar en ella?
RR: En el próximo disco incluiré arpa, violonchelo, voces y probablemente Stick. Me gustaría aprender a tocar otros instrumentos de cuerda como el laúd, la cítara
y la teorba.
LCDM: Eres un guitarrista que te das bien tanto con la eléctrica como con la acústica. ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Compones para ambas?
¿Quién crees que combina mejor ambas técnicas?
RR: Por comodidad, suelo componer en guitarras acústicas, aunque a veces tengo ideas nuevas cuando practico con la eléctrica, y terminan convirtiéndose en
canciones. Siempre he admirado a los guitarristas que son versátiles para interpretar diferentes tipos de instrumentos, tanto acústicos como eléctricos, en diversos
estilos. Admiro por eso en particular a Al Di Meola, Steve Howe, Pat Metheny y John McLaughlin.
LCDM: Eres un guitarrista al que obviamente le gusta mover muy rápido los dedos por el mástil. Podría decirse que tu disco contiene "un gran
número de notas". Cualquiera podría pensar que privilegias la técnica sobre la emoción, ¿estarías de acuerdo con esa apreciación?
RR: Sí. Algunos temas los compongo en tiempos y cadencias que se prestan a cosas de ese tipo. En el tema "Laberinto", el primero del disco, la melodía principal
es una frase en tiempo de vals que en sí misma representa una gran colección de notas que deben decirse en pocos compases. Lo mismo ocurre con el tema
"Tiempos Difíciles", solo que en este último es la flauta la que lleva la voz solista. En mi primer disco no hay temas que se presten en mi opinión a solos
sentimentales y calmados, es más un asunto de composición. En mi próximo disco hay algunos segmentos de blues que sí incluirán solos de ese tipo. Yo admiro
mucho a guitarristas como Clapton, Santana, SRV, Latimer y Gilmour que son verdaderos maestros en hacer llorar a una guitarra. No creo poseer esa capacidad,
quizás algún día tenga la suficiente inspiración y técnica para transmitir tantas emociones solo con la guitarra.
LCDM: Por cierto, ¿eres autodidacta o has ido a conservatorios?
RR: De niño, estudié dos años en el conservatorio. Empecé con el violín, pero no era lo que quería y terminé dejándolo. A los 12 mi madre me regaló una guitarra
acústica, y comencé a practicar por mi cuenta. Algunos guitarristas a través de los años me han dado pequeñas lecciones o consejos que me han ayudado
bastante, pero soy básicamente autodidacta. Cuando tenía 14 años una tía me regaló el disco "Alirio Diaz Plays Bach". Creo que fue a partir de entonces que
decidí dedicarme a ese instrumento, inspirado por una de las mejores interpretaciones de guitarra de todos los tiempos.
LCDM: Háblanos un poco de tu primer trabajo, SUEÑOS. En principio se que el diseño de portada es interesante y lo hizo un pariente desconocido
y creo que a la fecha no se han visto. ¿Es así?
RR: Las pinturas de las portadas y del interior del disco las realizó el artista británico Peter Rodulfo, quién tiene una larga trayectoria como pintor y escultor en
Europa y EE.UU. Nos conocimos a través de Internet, porque él estaba haciendo una investigación genealógica de su apellido, el cual es muy poco común en
Europa y también aquí en América. Su investigación lo llevó a encontrar parientes lejanos en Venezuela, que probablemente están emparentados con los míos.
Comenzamos a escribirnos por email, y hablando un poco sobre nosotros, descubrimos sobre los trabajos artísticos de cada uno. Un día le propuse que hiciera la
portada de mi disco, y él aceptó de buen agrado, realizando no una sino cuatro magníficas pinturas para el disco. El arte de Peter Rodulfo es increíblemente
imaginativo y original, y es muy apreciado por coleccionistas de arte en Europa. Es un honor y un orgullo para mí haber unido mi trabajo artístico al suyo. El
próximo disco contendrá varias obras de Peter, incluyendo un trabajo experimental que estamos realizando en conjunto, que involucra elementos plásticos,
musicales, electrónicos y matemáticos. Ni Peter ni yo hemos cruzado el océano hasta la fecha para conocernos en persona, aunque el trabajo artístico que hemos
realizado en común ha forjado un gran vínculo de amistad. El diseño gráfico del disco lo realizamos mi esposa Anabella Delgado y yo. Una de las obras plásticas
del disco, incluida en el folleto, fue realizada por Anabella, así como las pinturas que acompañan al cuento que está incluido en la sección multimedia del CD.
LCDM: ¿Cómo se concibe el diseño de esa portada?
RR: Yo le envíe a Peter con varios meses de antelación la música terminada. El se inspiró en el concepto musical y literario que yo había creado para producir las
cuatro pinturas del disco. Cuando las veo, puedo intuir un vínculo muy profundo entre la música, la historia y las pinturas. Es asombroso además que, sin haber
leído el cuento, Peter plasmó en sus pinturas la esencia de la historia y sus personajes.
LCDM: ¿Qué condiciones se dieron para la grabación de "SUEÑOS" y desde cuanto tiempo atrás tú tenías concebido este proyecto?
RR: Yo he compuesto música desde que comencé a articular cosas inteligibles en la guitarra. A través de los años he refinado el proceso de composición, en la
medida que he contado con mayores recursos y conocimientos para la interpretación del instrumento. En los Ultimos años, retomé mi sueño de adolescente de
producir un disco solista, con todas esas composiciones que venía acumulando en mi memoria por años. Una vez que había depurado todas mis obras, las
comencé a grabar en demos, donde yo mismo interpretaba todos los instrumentos. A través de varios años, comencé a reclutar músicos para mi proyecto, entre
mis amigos y compañeros músicos, y entre otros que fui conociendo durante ese largo proceso. La mayoría de los músicos a los que mostraba mis demos,
manifestaban rechazo o temor ante un tipo de música que para ellos no tenía futuro comercial, pero si demasiadas complicaciones para ejecutarse. Sin embargo,
tras varios años de búsqueda, encontré suficientes músicos que creyeran en el proyecto, y que estuvieran en sintonía con el tipo de música que yo quería hacer. Por
otro lado, comencé a construir mi propio estudio de grabación en mi casa. Fueron esas las dos condiciones principales que me permitieron cristalizar la producción
de mi primer disco: músicos y recursos técnicos y materiales.
LCDM: La temática del CD es un tanto ecológica y la ultima pieza es una suite llamada Códigos Universales y es como un génesis universal... ¿O
cómo es esto? ¿Cuál es le enfoque general del disco en cuanto a concepto?
RR: El proyecto como un todo es un concepto artístico integral que posee un elemento musical, en 7 temas instrumentales que compuse para guitarra y grupo; un
elemento literario, consistente en un cuento de ciencia-ficción que escribí en directa relación con la música; un elemento plástico, consistente en 4 obras del artista
británico Peter Rodulfo, y 8 obras de la artista venezolana Anabella Delgado; en un elemento audiovisual, dado por dos videos producidos por el Ingeniero
venezolano Wilman Sirit; y un elemento técnico, plasmado en una sección multimedia de datos donde integré todos estos elementos, y proporciono un enlace hacia
la página del proyecto en Internet.
LCDM: En algunos pasajes se escucha una influencia muy al estilo Steve Howe, ¿como guitarrista en qué músicos te inspiras para tocar y
componer?
RR: Creo que toda la música que escucho, en especial la clásica, influye en mí como compositor. De igual manera todos los grandes guitarristas que admiro y he
seguido por años influyen en mI como oyente y como músico. Sin embargo, trato en lo posible de no copiar fórmulas únicas en mis composiciones, y dejar fluir mis
propias ideas, que aunque pueden recrear elementos conocidos, deben mantener una identidad propia. Y si, soy un gran admirador de Steve Howe.
LCDM: Quizás puedas hablar de alguna de las composiciones, ¿cuándo fueron concebidas, cómo surgieron, cómo se desarrollaron, fue un trabajo
grupal o individual, etcétera?
RR: Como comenté antes, las composiciones del disco las grabé primero como un demo donde yo interpretaba todos los instrumentos. Cuando otros músicos se
sumaron al proyecto, nuevos sonidos y texturas enriquecieron estas composiciones, como es el caso de la flauta, el violín y el saxofón, que añadieron más color y
diversidad a los temas. Creo que el primero de los 7 que compuse fue Laberinto, con el que abro el disco. Nació mientras caminaba en la calle, por generación
espontánea. Eso es algo que me sucede a menudo; melodías que aparecen de repente en mi mente, sin yo estarlas buscando. A partir de ahí, se puede construir
una canción. Cuando practico con la guitarra, suelen aparecer ideas interesantes, que terminan complementando o generando nuevas canciones. En algunas
ocasiones soy capaz de ensamblar una canción completa en mi mente, sin haberla tocado ni escuchado nunca, pero si no llego a tiempo a mi casa para tomar la
guitarra, corro el riesgo de perder la idea. Así perdí la mejor canción que hubiera compuesto nunca; la compuse en un sueño y al día siguiente no la recordaba.
LCDM: ¿Los músicos invitados en este disco participan en conciertos contigo?
RR: Los músicos que integran el ensamble con el que me presento en vivo actualmente son: Lermit Martínez (teclados), Alejandro Socorro (percusión), Cesar
Romano (violín), Ricardo Furiati (Bajo), Frank Alburjas (flauta) y Jesús Pérez (batería). Otros músicos que participaron en el disco "Sueños" fueron: Carlos
Rodríguez (bajo), Edgar Rodríguez (saxofón), Alfredo Suárez (percusión) y Efraín Ramírez (viola).
LCDM: Tu trabajo tiene también referentes literarios. Entiendo que tu mismo escribes los textos y que te gusta contar historias. ¿qué importancia
concedes a los textos en comparación con la música en sí? ¿Te interesan las dos cosas por igual?
RR: El elemento literario juega un papel importante en el concepto de mi primer disco; sin embargo, es el componente musical y el plástico lo que trascendió en la
audiencia, ya que son tangibles a primera vista o al reproducir el CD en un equipo de sonido. El cuento que escribí para la obra, llamado "Sueños", está incluido en
la sección multimedia del CD, y muy pocas personas le prestaron atención por ese motivo. Sin embargo, como autor de la obra, yo le concedo en lo personal una
gran importancia. En mi opinión, sólo apreciando la obra como un concepto integral se podría conocer a plenitud el mensaje que quise transmitir con este trabajo.
En mi próximo disco, hay un componente lírico en la música, y un concepto asociado al mismo, a diferencia de la música del primer disco, que era totalmente
instrumental. Me gusta componer letras para mis canciones, pero disfruto y aprecio mucho más componer la música.
LCDM: ¿Piensas seguir en esa onda, o te atrae también hacer un álbum puramente instrumental?
RR: "Sueños" era, desde el punto de vista musical, un álbum instrumental. Estoy grabando actualmente, al margen de mi segunda producción, un disco de guitarra
solista que tengo listo desde hace 5 años.
LCDM: ¿En Venezuela como han recibido este proyecto?
RR: Muy bien, en el círculo de melómanos y amantes de este tipo de música. Los medios de comunicación, con muy pocas excepciones, no se interesan por
trabajos de este tipo, que no son comercialmente atractivos.
LCDM: ¿Y a nivel mundial? Musea ha tenido mucho que ver con la contestación a esta pregunta, ¿no es así?
RR: Musea lo incluyó en la selección del mes de Enero de su catálogo de distribución internacional. Me sentí muy honrado por eso, el disco solo tenía un mes en la
calle, y fue una distinción que me sorprendió y me alegró de verdad. En regla general, los reviews internacionales del disco han sido muy favorables. El disco se está distribuyendo a casi todas partes del mundo, y el feedback ha sido bastante positivo.
LCDM: ¿Piensas en hacer otro proyecto bajo la misma temática?
RR: El disco en que estoy trabajando actualmente, es también un trabajo conceptual. Peter Rodulfo se encargará nuevamente de la parte plástica, y contaré con la
participación de algunos de los músicos que me acompañaron en el primero, y algunos músicos muy importantes que han aceptado participar. Contará con un
elemento lírico integrado en la música, mas no como una obra literaria separada, como en el primero.
LCDM: Háblanos un poco de los entretelones del concierto en el que tu banda hizo de telonera de The Flower Kings. ¿Cuáles eran tus
expectativas? ¿Cómo te sentiste esa noche? ¿Qué enseñanzas sacaste de esa noche?
RR: Estabamos muy ansiosos porque esa era nuestra primera presentación en público como banda. Yo me había presentado anteriormente como guitarrista solista,
y años atrás con otras bandas, pero con este proyecto era nuestro estreno. Estábamos bastante seguros de nuestra preparación, que había sido ardua e intensiva
durante meses, pero en el fondo estábamos muy nerviosos, como es natural. Afortunadamente todo eso fue superado al comenzara tocar, y la pasamos muy bien.
El feedback del público fue muy gratificante y alentador, creo que todos pasamos un buen rato, que en el fondo es de lo que se trata. Tuvimos la oportunidad de
compartir con los músicos de The Flower Kings, y de presenciar su presentación, que fue sencillamente fenomenal. Son unos músicos de un gran nivel y
profesionalismo, y de una gran condición humana. Creo que todas esas maravillosas experiencias en la vida nos proporcionan un gran aprendizaje; desde el punto
de vista profesional, adquieres experiencia que te ayuda a hacerlo cada vez mejor; como ser humano, te da la motivación y la fuerza para continuar perseverando y
evolucionando.
LCDM: ¿Fue en verdad tu primera presentación profesional?
RR: Con esta banda, sí. Como solista me había presentado anteriormente, y años atrás con otras bandas.
LCDM: Si te place, puedes hablar también de la música de Flower Kings o de cualquier otra agrupación prog de estos tiempos o del pasado cuya
obra te parezca relevante.
RR: Creo que no terminaría nunca de hablar de música, y esta entrevista se haría interminable! Durante muchos años creí que en los 70's todo había sido dicho en
el progresivo, y no salía de escuchar a las grandes bandas pioneras de este género. Sin embargo, me ha sorprendido escuchar trabajos nuevos de bandas
emergentes que realmente sorprenden por su gran nivel y originalidad, lo que me hace pensar que aún hay mucha tela que cortar.
LCDM: Steve Morse tiene un disco en el que trató de rendir homenaje a los guitarristas que más lo han influido o que más lo impresionaron desde
que comenzó a escuchar música. Si algún día te fuera dado hacer un disco semejante, tu que eres un guitarrista estudioso e informado, qué
guitarristas meterías tu en tu disco. En otras palabras, si tuvieras que hacer una lista de los 10 guitarristas que mas aprecias, cuya técnica o
sentimiento valoras por encima de los demás, cuál seria esa lista? Me gustaría que hicieras dos listas, una que tenga los guitarristas que te dicta el
corazón, y otra que sea mas razonada, donde puedes hilar mas fino y poner aquellos que tu apreciación musical profesional te dicta.
RR: Creo que hay que tener el nivel de Steve Morse para hacer un disco semejante. No me atrevería a rendir tributo como músico a los grandes guitarristas que
me han inspirado. Creo que continuaré homenajeándolos como oyente y como fan. Me cuesta discernir en este momento entre las dos clases de listas que me
sugieres al final; creo que para mí son lo mismo, porque si estoy pensando de manera emocional, no me doy cuenta, y termino creyendo que mis ideas son
objetivas o racionales. De todos modos, cualquier lista de este tipo, tiene una alta carga de visceralidad, y nunca sería totalmente objetiva. Aquí van algunos
favoritos, sin orden específico:
Al Di Meola, Robert Fripp, Steve Howe, Allan Holdsworth, John McLaughlin, Wes Montgomery, Eric Clapton, Chet Atkins, George Benson, Stevie Ray
Voughn, Yngwie Malmsteen, Steve Morse, Ritchie Blackmore, Carlos Santana, Mark Knofler, etc...
De los clAsicos: Alirio Diaz, John Williams, Rodrigo Riera, AndrEs Segovia, Pepe Romero
Y totalmente visceral y subjetivo: George Harrison y John Lennon
LCDM: Independientemente de las listas anteriores, pon a la derecha de los siguientes nombres los adjetivos que te vienen a la mente cuando lees
sus nombres:
Robert Fripp - Cerebral, Infalible. Innovador. Técnico.
Frank Zappa - Genio, Irreverente
Satriani - Alien, ídolo
Steve Vai - Fenómeno
John Petrucci - Sorprendente, Emergente
Eric Johnson - Puro, Técnico
Steve Morse- Capaz, Optimista, Técnico
Carlos Santana - Grande, Trascendente, Original
Jeff Beck - Consecuente, Impecable
Eric Clapton - Maestro. Emocional
Jimmy Page - Genial, Inolvidable
Ritchie Blackmore - Impetuoso, Veloz, Inimitable
Steve Howe - Maestro, versátil, Unico
Steve Hackett - Impecable, Original
Andy Latimer - Limpio, Emocional, Impecable
Jan Ackerman - Leyenda, Mago del Hocus Pocus
Roine Stolt - Brillante. Emocional.
David Gilmour - Sentimental, Inimitable
Allan Holdsworth - Genio. Unico. Inimitable. Extraterrestre. ¿qué come?
John McLaughlin - Maestro. Grande. Inmortal.
Al Di Meola - Maestro. Versátil.
Stanley Jordan - Extraterrestre. Unico. Inimitable.
George Benson - Maestro. Pionero.
Steve Ray Vaughn - El Blues y el sentimiento hechos persona. Inolvidable.
Mark Knopfler - Técnico. Original.
Mike Oldfield - Buen compositor.
The Edge - Armónicos. Más armónicos. U2.
LCDM: que referentes señalarías en:
a) la música rock venezolana
RR: Vytas Brenner, Tempano
b) la música venezolana en general, sea culta o popular
RR: Ensamble Gurrufío, Ilan Chester, Gerry Weil, Aldemaro Romero, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Antonio Lauro, Alvaro Falcón, Pablo Manavello, Fernando
Fréitez, SimOn Diaz, Biella Da Costa, Andrés Briceño.
c) el rock en general
RR: Las grandes bandas progresivas, fusión y sinfónicas. Algunas favoritas: YES, King Crimson, ELP, Jethro Tull, PFM, BMS, Pink Floyd, Rush, Focus,
Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, Weather Report, The Beatles, etc...
LCDM: Planes para el futuro. Próximo disco. Sello? Planes para nuevas presentaciones, nacionales o internacionales. Público prog en Venezuela,
Cómo ves la escena, crees que hay suficiente respaldo?
RR: Estoy grabando mi segundo disco, el cual contendrá un Concierto en tres movimientos para guitarra, grupo y orquesta de cámara. La obra se llamará "EL
Concierto de los Sueños". Será también una producción independiente, distribuida por UMC. Después de este trabajo, voy a sacar mi disco de guitarra solista,
llamado "Acoustic Plus". No hay presentaciones a la vista por los momentos. Respecto al público progresivo en Venezuela, creo que los conciertos de Yes, After
Crying, Ian Anderson, Rick Wakeman, Camel y Steve Hackett de 1999 hasta la fecha, han demostrado que sí existe público para este tipo de propuestas en
Venezuela. La Asociación Civil de Iniciativas Culturales (ACIC) ha organizado estos dos últimos años importantes eventos de rock progresivo. Ellos han sido, sin
duda, el principal apoyo a este género en el país. Del resto, los trabajos de este tipo son ignorados por los medios y la industria del espectáculo, así como por los
entes culturales gubernamentales.
LCDM: Si quieres añadir algo para los lectores de LCDM, incluido como contactar contigo o como conseguir el disco, este es el momento.
RR: Sólo me queda agradecer al Sr. Iñesta y a todos los cajeros que enviaron sus interesantes preguntas, por darme la oportunidad de hablar sobre mis proyectos
musicales y compartir mis ideas con este magnífico foro. Pueden obtener información sobre mis proyectos musicales en mi sitio de Internet www.RaimundoRodulfo.com , y
pueden contactarme directamente en contact@raimundorodulfo.com
Gracias de nuevo, y la mejor de las suertes para todos los cajeros.
(Los discos pueden conseguirlos a través de la sección de contactos en mi website www.RaimundoRodulfo.com)
12/10/2000
EscenaRock - http://www.escenarock.com - Venezuela
Raimundo Rodulfo
Domingo 10 de Diciembre, Caracas, Venezuela. El público ya se había acomodado casi en su totalidad en el auditorio del Santa Rosa de Lima para
esperar con ansias a los ídolos del rock progresivo "The Flower Kings", pero lo que la mayor parte de este público no se esperaba era la agradable
sorpresa que les esperaba por parte de los "teloneros de lujo", la banda procedente de Barquisimeto, Estado Lara: Raimundo Rodulfo, quienes
robaron la admiración de todo el público, mostrándose en escena como una banda de gran experiencia cuando en realidad estaban debutando lo que
trajo aún más asombro.
Una vez terminada la presentación de Raimundo, el público no salía de su asombro y comenzaron a llover los buenos comentarios. Recién
terminado el concierto, en pleno camerino y en medio de la celebración de la banda tuve el honor de poder entrevistar a quienes se perfilan como
uno de los mejores exponentes de la corriente progresiva venezolana y en un futuro no muy lejano, exponentes del rock progresivo a nivel
internacional. Veamos el resultado de esta interesante entrevista:
1. ER ¿Cómo se sintieron con el público?. ¿Era primera vez que tocaban junto a un grupo tan reconocido o ya habían tenido alguna presentación de
renombre?.
R: Raimundo Rodulfo: Con esta banda es nuestra primera presentación en vivo, no nos habíamos presentado antes en público como Raimundo Rodulfo.
2. Me imagino que sintieron un poco de nervios, aunque en la prueba de sonido se mostraron bastante tranquilos y muy compenetrados.
R: Raimundo Rodulfo: Si, bastantes nervios, pero todo salió bien.
3. ¿Qué se siente abrirle a una banda del nivel y la importancia de Flower Kings?
R: Raimundo Rodulfo: Flower Kings es una banda que la hemos venido siguiendo desde hace mucho tiempo, somos fans de esa banda, es un gran honor y un
privilegio que nuestra primera presentación sea junto a una banda de esa talla, es toda una suerte que hemos tenido y en gran parte se debe a la confianza que
gente como Emanuel Abramovitz de la ACIC (La ACIC es la institución organizadora del concierto de Flower Kings), ha depositado en nosotros.
4. Escuche muchos comentarios del público sobre ustedes al terminar el concierto, muchos decían: "¡De donde salieron estos tipos!", "este
guitarrista es de otro planeta", "excelente exhibición por parte del violinista", "el trabajo de flauta estuvo de primera". "muy buena la
combinación de música Venezolana con elementos sinfónicos". ¿Cómo se sienten luego de todos estos comentarios favorables hacia ustedes?.
R: Frank Alburjas (Flauta): No es propiamente música Venezolana lo que utilizamos como influencia, pero si hay elementos de la música venezolana que están
presentes y que cuadran muy bien con el tipo de música que hacemos, sobre todo con este nuevo boom académico de nuestra música, hay más pautas con las
cuales se puede hacer este tipo de mezclas y que las mismas sean saludables, sin llegar a ser injertos monstruosos. La banda es polirítmica y cada vez más
queremos incorporar elementos étnicos, tenemos otros proyectos bien próximos que van a ser aún más experimentales todavía. Esto que hicimos (refiriéndose al
disco "Sueños" con el cual debuta la banda) es más un proyecto de Raimundo que ha sido madurado lentamente como los buenos vinos, tuvimos cuidado y mucho
detalle, las próximas producciones serán más experimentales.
5. Al escucharlos obviamente salen al descubierto influencias de jazz fusión, rock sinfónico a lo Premiata Forneria Marconi. ¿Qué bandas han
significado influencias para ustedes?.
R: Ricardo Furiati (Bajo): Realmente nuestra propuesta es una colección de influencias y ese es el punto que nos ha unido, podemos hablar de YES como una
banda emblemática para nosotros, podemos hablar también de Vytas Brenner (reconocido tecladista Venezolano, pionero con los sintetizadores en el país) como
una influencia muy cercana, pero todo ha sido muy espontaneo, cada uno de nosotros hemos estado de una u otra manera desarrollando ideas y nos conseguimos
con este disco inmenso y bello de Raimundo a quien felicito por tener la capacidad de desarrollar la idea y de venderla a todos nosotros. También podemos hablar
de Genesis como influencia un poco más lejana y hasta Aldemaro Romero. Nosotros tenemos esa esencia de extremo a extremo y hoy se aprecio a plenitud.
6. Para Raimundo: en el público habían muchas personas a quienes les gusta la música Heavy Metal, yo había escuchado que tu habías tocado en
una banda de este género y lo que vimos en escena, muestra que todavía hay algunos toques de Heavy Metal. ¿Es eso cierto?.
R: Raimundo Rodulfo: Si, es verdad, del hard rock y del heavy metal hay influencias, a mi todavía ese tipo de música me sigue gustando, no tanto como antes lo
confieso, cuando yo tocaba ese tipo de música tenía 16 años y en ese momento tocaba heavy metal y no me arrepiento, yo la pase muy bien haciéndolo, pero con
el tiempo digamos que mis expectativas fueron creciendo en tratar de hacer una música que fuera un poco no digamos más compleja, por que esa no es la idea, si
no hacer una música que tratara de contar una historia un poco más amplia, que armonizara más con mis influencias clásicas, con mi admiración hacia el Jazz, lo
que se identifica más con el rock progresivo, así que lo que estoy haciendo ahora es lo que siempre quise hacer y voy a mantenerme en ello.
7. ¿Qué planes y que expectativas tienen para un futuro? ¿Piensan hacer más presentaciones en Venezuela, presentarse con otros grupos en
festivales locales? ¿Tocar en el exterior?. Hoy en día el movimiento progresivo en Venezuela esta creciendo, cada vez hay más bandas y yo creo
que ustedes serían una de las bandas que tendría la vanguardia de ese movimiento que crece más.
R: Raimundo Rodulfo: Mientras tanto todas nuestras energías se han enfocado en la producción de nuestro primer disco "Sueños" que va a salir a la venta en el
mes de Diciembre, es un proyecto muy importante porque aparte de abarcar la parte musical, también abarca lo artístico y lo literario, ya que cuenta con un cuento
relacionado con la música anexo en una sección de multimedia, también la parte gráfica, donde esta la obra de un gran pintor, el Señor Peter Rodulfo, quien es un
familiar lejano que vive en Inglaterra y que ha aportado las artes gráficas y las pinturas que ilustran tanto el disco como el cuento. También en la sección multimedia
el disco contará con una serie de videos de la banda. En resumen, "Sueños" es todo un compendido de lo artístico con lo técnico y allí se han enfocado nuestros
esfuerzos. Una vez que el disco este a la venta, buscaremos presentarnos en vivo y aprovechar todas las oportunidades que se presenten.
La banda "Raimundo Rodulfo" que se presentó en el concierto estuvo formada por:
Raimundo Rodulfo: guitarra eléctrica y acústica.
Frank Alburjas: flauta y narración.
Ricardo Furiati: bajo
Cesar Romano: violín
Alejandro Socorro: percusión
Lermit Martínez: teclados
Jesus Pérez: batería
Roberto Palmitesta
|